隨著科技的不斷發展,范文范本也不再局限于紙質書籍,我們可以通過網絡和電子設備進行在線學習和閱讀。下面是小編為大家準備的范文范本,希望能夠幫助大家更好地掌握寫作技巧和方法。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇一
將15克的鹽放在你的面前,無論如何你難以咽下,但當15克鹽放入一碗美味可口的湯中,你早就在享用佳肴時,將15克鹽全部吸收了。情境之于知識,猶如湯之于鹽。鹽需溶入湯中,才能被吸收;知識需要溶入情境之中,才能顯示出活力和美感。
——德國—學者。
上面一段話很形象精辟地比喻了情境式教學法在美術鑒賞課中的重要作用。看到這段話,我如一個苦苦念經的和尚頓悟一般,參透了知識需要溶入情境之中,才能顯示出活力和美感,課堂才能真正被學生喜歡,被學生吸引。知識就是力量,知識是能力的基礎,知識改變命運,知識具有無窮的魅力,為什么不少學生還厭學?原因之一就是教師沒有讓學生體驗到知識之美。為此我們要擔負起“美容師”的角色,要讓我們所“經手”的知識富有美感,要讓我們所“經手”的知識“流光溢彩,青春靚麗”。
情境式教學法在美術鑒賞課中的重要作用是顯而易見的。
知識本身是具有豐富生動的實際內容,而表征它的語言文字(符號圖象)則是抽象和簡約的。而我們的教材正是由語言文字和圖畫匯集成的,我們在學習知識,欣賞作品時,都要透過語言文字、圖象把他們所表達的實際事物想清楚,把課堂搞“活”起來,從而把兩者真正統一起來,從教育心理學角度講,這樣的學習則是有意義的學習。
教師必須用情感激發學生的學習心向,這是有意義學習的情感前提。正如有的學者所指出的,從血管里流出來的是血,從山泉里流出來的水,從一位充滿愛心的教師的教學里,涌騰出來的是一股股極大的感染力,它可以使學生產生同樣的或與之相聯系的情境。一次講到羅中立的《父親》,學生首先被其領袖式構圖感染,我趁機講中國“遺失”的幾個詞“小姐”、“同志”、“農民”,曾幾何時“農民”與“土佬帽”“不講究衛生”劃上了等號,我教育學生農民是我們的衣食父母,沒有農民,我們吃什么、穿什么,沒有農民工就沒有現在的現代化城市,所以我們要尊重農民,熱愛農民。從而加深了我們對這幅作品的理解。這只是情境的一個維度“情”。(美術教學論文)它是學生進行有意義學習的認識背景,情境的另一個維度是“境”。
在欣賞中國古代繪畫之山水單元專題時,我播放《高山流水》、《平沙落雁》等民族名曲,渲染作品的意境,引發一種思古的心境,讓學生達到未見其境如臨其境的感受。在音樂中想象自己如古人般暢游在幽靜的山水之中,感受大自然山水的美景及意境,這樣學生就能在我為大家創設的“境”中進入山水畫的鑒賞之中。
在欣賞韓熙載《夜宴圖》時,我根據五段式的畫面內容,用音樂分別播放琵琶演奏、舞曲、輕音樂、笛簫合奏,引導學生隨音樂感受作品的具體情節;再如用古希臘的神話傳說,穿插影視講述,引發同學對古希臘文化的向往與興趣,我還邀請同學全班示范羅丹的《思想者》、米隆的《擲鐵餅者》等可行的形體展示,使學生樂意積極主動的參與整個教學,在互動中體會到欣賞的樂趣,增強作品的感悟能力。
以上這種充滿情境式的教學,把本來死板的不會動彈的文字,變成了有生命的東西,鉆進了孩子們的腦海中。相反,“如果照著教學法的指示辦事,做的冷冰冰的,干巴巴的,缺乏激昂的熱情,那未必會有什么效果的。”(贊科夫語)這是因為“未經人的積極情感強化和加溫的知識,將使人變得冷漠”。在課堂中如果教師上課冷漠,那么學生聽課也必然冷漠。教師無激情講課,學生必然無激情聽課;教師無真情講課,學生必然無真情聽課。
沒有激情,課堂教學就像一潭死水;沒有真情,師生即使面對面,也猶如背對背。只有激情和真情才會師生之間產生一種相互感染的效應,從而不斷激發學生的熱情喚起學生的求知欲,激發學生進入教材的欲望,感受“身臨其境”意境。情感激發的目的在于為課堂教學提供一個良好的情緒背景,學生興致勃勃,興趣濃厚,甚至興高采烈,這是教學的最佳精神狀態。正如英國教育學家洛克說的“孩子學習任何事情的最合理的時機是當他們興致高、心里想做的時候。”
創設情境既要為學生的學習提供認知停靠點,也要激發學生的學習方向。這是情境教學的兩大功能,也是促進學生有意義學習的兩個先決條件。
當然,我們都注重“情境”吸引學生,激發學生的求知欲,課堂因此有了生氣、有了效率,但是,有的教師只把它當作點綴,還有一些教師卻因此迷失了教學的方向。不少教師對情境在教學中的應用存在偏差,創設的“情境”要么目的不夠明確,師生的調侃游離于教學目標之外,要么缺乏價值取向過于花哨。如果設置不好,反而弄巧成拙,一味地挖空心思地在教學備課中為創設情境,尋找素材花費大量的時間和精力,卻忽視了‘備美術’、‘備學生’,忽視了現實情境背后所隱含的美術線索,抓不住一節課的教學重點不懂得如何克服難點,對學生的認知起點定位不準,即所創設的情境再吸引人,也很難說是一堂成功的美術鑒賞課。因此,在注重情境的同時,還必須更深入地研究美術教材及學生。還有一種現象,有些創設情境無關因素大大干擾了課堂的進程,導致課堂效率低下。
如在鑒賞《中國古代陵墓雕塑》時,教師從奴隸社會的陪葬講到世界各地的葬禮竟然用了一節課的三分之一時間,這樣就本末倒置,抓不住重點了。
另外“情境”的創設并不時時處處需要,而應根據具體情況進行具體分析。情境作為美術知識的載體,是為美術教學服務的。我們應根據美術知識的線索,努力創設“良好的”“合適的”情境。
總之,情境式教學在美術鑒賞課堂中是課堂教學的基本要素,有利也有弊,對其弊端要克服,更要發揮其有利的方面,努力創設有價值的教學情境,更好地為課堂教學服務,讓課堂成為學生學習的樂土。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇二
初等教育專業美術專修生將在日后的教育工作中擔負著小學美術的教學工作。小學美術教育除培養學生的動手作畫能力外,更多的將培養學生的美術興趣,建立審美意識,學會如何在生活中發現美、創造美。因此,這就要求小學美術教師不僅具有較強的繪畫實踐能力,而且更要具有很強的發現美和認識美的能力,不斷引導學生培養正確的審美認識,這一能力的獲得就必須要求美術專修生有正確的、全面的、較強的對美術作品和美術現象的鑒賞能力。
在美術教育工作中發現,很多美術專修生通過一段時間的專業技能訓練,畫面表達能力有較大提升。同時也經常反饋這樣的信息:畫的真好,某某物體畫得真像;也有學生將自己的作品給我點評,當我反問學生,你覺得自己的畫怎樣時,學生就傻了眼,除了對表面的形體、體積、空間的判斷,然后就無法深入的思考與認識,當面對梵高的《向日葵》、羅中立的《父親》等這樣的經典作品更是無法鑒賞。教師平時可能一味注重繪畫技能的訓練,忽視了學生鑒賞能力的培養,造成了“眼低手高”的局面,這樣下去學生的畫面會越來越“匠氣”,學生會嚴重缺乏正確的審美認識與藝術創新意識,也將無法適應美術教育工作。
在目前的美術教學中,美術史論的教學是相當薄弱的,無論是課程設置還是教師教學本身。往往只注重了繪畫技能的培訓,造成了普遍的“眼低手高”的僵局。
加強美術史論的學習,全面了解中外美術的起源、發展、演變、流派等,讓學生建立基本的審美意識和完整的審美體系。當然,這種理論的學習是比較枯燥的,教師應當結合當時社會環境、社會反應和社會影響來教學。例如:唐代張萱的《搗練圖》,描繪了當時貴族婦女的生活風俗;閻立本的《步輦圖》描寫了文成公主與松贊干布這一漢藏兩族通婚的史實;宋代張擇端的《清明上河圖》把汴京的繁華景象,汴河上下的各種人物、景物等社會生活風貌無不具體而生動、真實地展現給我們,在繪畫史上具有重要的價值;吳道子所畫的人物頗有特色,筆不周而意足,貌有缺而神全;他還善于輕重頓拙似有節奏的“蘭葉描”,筆勢圓轉,衣帶飄舉,盈盈若舞,形成“吳帶當風”的獨特風格,風行一時……徐悲鴻畫的馬、鄭板橋畫的竹、李可染畫的山等等,除了給我們以美的享受,還讓我們了解歷史,認識社會,向我們傳達了一種精神。通過教師將作品、人物、社會背景進行有機結合,將在很大程度上激發起學生學習美術史論的興趣,幫助學生逐步建立審美體系。
教育學家第斯多惠在教師規則中講過:“我以為教學的藝術,不在于傳授的本領,而在于激勵、喚醒。沒有興奮的情緒怎么激勵人?怎么喚醒沉睡的人?”學生閱歷、知識、經驗的不足,很難對美術作品積極主動地欣賞。這就要求教師在美術鑒賞教學中對學生作適當的引導和激發。
于此,教師應經常性賞析一些不同類型的經典作品讓學生感受、體驗、分析、判斷,而獲得審美享受和美術知識,強化審美意識。教師可幫助學生分析美術作品的形象、情節,特別是一些引人入勝的細節,如父親耳朵上的筆、蒙娜麗莎的神秘的微笑等等,再通過生動恰當的語言描述,以此為突破口引發學生的注意力和興趣。
美術作品一般都不是孤立存在的,都是在一定的文化情境中創造出來的。文化情境是指一件美術作品被創作出來的時候所依托的文化環境、條件及其特征。因此,在美術鑒賞教學時,不僅講技法,更要把作者、美術作品所處的時代背景交代清楚。例如凡高的《星空》就有必要介紹有關凡高生平的一些故事,欣賞畢加索的《格爾尼卡》時,學生就應該了解歷史背景。只有這樣,才能讓學生對畫內畫外進行自主思考。
另外,學生受文化修養、社會背景的差異影響,審美需求和角度也不一樣。教師要能容忍和接受學生的各種見解和感想,對學生的審美傾向和差異持有正確的態度。
在日常的繪畫中,不僅是提高繪畫表現技法的學習,更是進行審美滲透的好時機。那怕是一個簡單的陶罐,一幅普通的風景,也要求學生對客觀物象進行概括、提煉,滲透進自己對物象的審美情感,甚至可以通過物象表達對社會狀態及人物情緒的表現。通過這種長期的思考與練習,讓學生不由自主地將繪畫練習與審美情感相融合,以此來建立良好的審美認識。
我想,通過以上方法的教學與實踐,定會讓初等教育美術專修生的美術鑒賞能力得到較大提高,當學生建立了完備的審美體系和較強的審美能力后,對畫面本身也有大幅的提升。
總之,美術不僅屬藝術范疇,它是學術,是社會科學,以學術啟發技術,點石成金,技進乎道,庶幾不惑,則更易于成為藝術。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇三
美術鑒賞是人們運用自己的視覺感知與已有的生活經驗、審美知識等對美術作品進行感受、體驗、聯想、分析、判斷的欣賞與鑒別的過程,是鑒賞者獲得審美享受、提高審美能力、陶冶情操、理解美術作品與美術現象的特殊的精神活動,也是鑒賞者對美術作品再創作的過程。
美術鑒賞既涉及美術作品本身的藝術魅力和審美價值,又涉及鑒賞者的知識、能力、修養和復雜的心理過程。可以說,美術鑒賞受到主客體兩方面條件的制約。這兩個條件即美術鑒賞的客體條件(美術作品)與主體條件(鑒賞者)。美術鑒賞的客體條件是指被鑒賞的美術作品,如果客體不具備一定的審美價值與藝術價值,便失去了鑒賞的意義與價值。伏爾加河上的纖夫》列賓(俄)。
1863年在人民群眾反對沙皇專制制度、爭取自由的影響下,俄國彼得堡美術學院14名學生拒絕按照學院硬性規定的題目進行畢業考試,他們走向社會,組成了巡回展覽學會。他們創作了許多揭露農奴制度、反映俄羅斯人民苦難生活的美術作品。這些作品內容新穎,形式活潑,富于戰斗性,在俄國各地巡回展覽,影響很大,被稱為“巡回畫派”。其中列賓和蘇里柯夫是杰出代表。
列賓(1844-1930)著名的油畫《伏爾加河上的纖夫》,畫的是在炎熱的夏天,一群衣著破爛不堪的纖夫邁著沉重而疲憊的步伐拖著貨船,艱難地走在伏爾加河畔的沙灘上。沙灘上的幾只破籮筐,增添了畫面的凄慘景色。畫中共有11名纖夫,經過畫家精心刻畫,反映出他們各自不同的年齡、經歷、性格和氣質。領頭的纖夫叫卡寧,穿著滿是補丁的衣服,兩手下垂,身上的纖繩繃得很緊,忍受著體力上和精神上的痛苦。中間突出的人物是那位身著淺色衣服的少年,他緊蹙著眉頭,吃力地用手調整壓在肩上的纖繩,從他那昂起頭的姿勢看得出,在他身上蘊藏著一種潛在的反抗力量。最后兩位人物動態對比鮮明。一位低垂著頭茫然地向前移動著身軀,一副聽天由命的樣子;一位回頭怒視著后面船上的船主,臉上是憤憤不平的表情。
列賓是十九世紀俄羅斯最杰出的畫家。他擅長社會風俗畫和肖像畫,他的許多優秀作品直接而又廣泛地反映了他所處的那個時代。列賓從小就喜歡繪畫,后來經過努力考上了美術學院。《伏爾加河上的纖夫》是列賓的第一幅成名之作,這幅畫共畫了三年多時間。為了創作這幅畫,列賓親自到伏爾加河邊居住,和纖夫們交朋友。他尋找了各種不同類型的纖夫形象,認真觀察,并畫了許多人物寫生畫,表現不同年齡、個性、姿態的纖夫。正是通過大量的人物寫生,列賓抓住了伏爾加河纖夫的典型特征,把他們表現的十分真實、深刻又各具特色。這幅畫以狹長的橫幅展現了一群纖夫的形象:遠處伏爾加河畔的陽光酷烈,沙灘荒蕪。近景只有埋在沙里的幾只破籃筐作點綴,景色十分悲涼。一隊穿戴破爛不堪的纖夫正拉著重載貨船,緩慢地沿著河岸沙灘向前走著。畫面上的纖夫,有強壯的,有體弱的,有年老的,有年青的。他們的步子是那樣的沉重,令人似乎可以聽到“伏爾加船夫曲”那壓抑低沉而又雄壯的回聲。纖夫共有11人、約略分成三組。這里每一個形象都經過列賓仔細推敲,并畫過人物寫生。他們的年齡、經歷、性格、體力以及他們的精神氣質各有差別。為了更好地展示纖夫們的性格特征和內心世界,列賓采用了畫幅較寬的橫構圖,把眾多的人物安置在與伏爾加河幾乎平行的位置上.人物的高低錯落,使畫面形成一種有力的節奏。遼闊壯麗的伏爾加河與衣衫襤縷但又顯示出雄厚力量的纖夫們形成了鮮明的對比。這幅畫是受到了詩人涅克拉索夫同名詩歌的啟發而創作的:
到伏爾加河邊去,
是誰在偉大約俄羅斯河上呻吟,
這呻吟聲是一支沉痛的歌曲,
那就是拉纖夫們在痛苦的行進。
以此展開擴寫:
大二這學期,我們開設了美術鑒賞這門課,通過對這門課的學習,我有了很大的收獲和體會,我發現美術是一種富有內涵,表現形式多樣,意義深刻悠遠的藝術形式。老師講課的內容和上課的氣氛讓我覺得很愉悅,課堂上我也學到了很多知識,讓我學會了如何真正的去欣賞一幅畫,從它給人的第一直觀感覺到它所真正表達的內涵以及再想象出畫家在作這幅畫的時候是什么樣的心情。跟著老師的思路的見解,我不僅領略到了大作的美還領悟到生活中處處充滿了美。我最喜歡的是風景畫,平時也喜歡搜集一些感覺比較唯美的風景圖,我覺得大自然賦予人的是最真實最純凈的。在一些風景圖中,我能感悟到自然的神奇召喚。在一次偶然間我看到了一副風景油畫叫《干草車》,一開始我沒能夠理解這幅畫,我就查閱了一些參考資料,了解到了作者的簡介已經當時的背景。下面我就以自己所了解到的對這幅油畫《干草車》進行一些淺顯的賞析。
首先了解到19世紀是英國風景畫的黃金時代,康斯太勃爾是其中最卓越的風景畫大師。長期在家鄉研究農村景色,畫了許多素描、油畫習作,然后進行創作。作品真實生動地表現瞬息萬變的大自然景色,與當時學院派虛構呆板成了對照,其畫風對后來法國風景畫的革新和浪漫主義的繪畫有很大啟發作用。不同于透納的幻想主義風格,康斯太勃爾是忠實的現實主義畫家,他的風景畫技法自然,追求真實的視覺感受,許多風景畫都是畫家對家鄉真實風格的忠實描繪。
《干草車》是康斯太勃最著名的代表作。《干草車》描繪的是一幅充滿詩意的家鄉風景畫名作,也是其田園抒情風景畫中最富有詩意的一幅。畫面中的馬車上裝滿干草,在清淺的小溪上涉水而過,富有恬淡的生活情趣,人對自然和生活的熱愛也由此激發出來。
這幅作品是對地道的英國農村風光的描繪。畫面的前方是一條沿河的鄉間小道,一條花色斑紋的小狗站在路上向河里張望,明鏡般的河水里,兩匹馬并排拉著一輛粗糙的四輪干草車涉水而過,車上坐著兩個男人,看得出是當地的農夫。車子經過的時候,劃破了平靜的河水,水面上蕩起層層漣漪。水面右端有一只小船掩映在茂密的水草叢里。畫面左邊小路盡頭,座落著一所鄉下農舍,農舍的右方矗立著幾棵大樹,從遠處望去,白色墻面,紅色屋頂的農舍與周圍的綠樹青水渾然一體,協調柔和,醒目不張揚。畫面遠方,黃綠色的田野延伸到茂密的樹林深處,高遠的天幕上布滿富有動感的變幻無常的云,把整個畫面襯托得空闊而靈動。這幅作品于1624年在法國巴黎展出,以其絢爛渾厚的色彩,詩一般的情調和真實的描繪博得了人們的贊賞。整個畫面清新自然,搖曳多姿,如詩如畫,彌漫著濃厚的鄉土氣息。畫中運用了多種色彩,紅花綠草,藍天白云,青水碧波,各種顏色互相對應又相互交織,打破了古典主義畫家一直用棕色褐色所營造的凝重壓抑氣氛,把畫面渲染得明快淡雅。畫面中的云朵描繪得極富特色,分透明和不透明的,它們仿佛都在流動著,而藍灰、銀灰和微綠不同色澤的云層把云朵的變化無常的形態和厚薄輕重的質感形象地體現出來,讓人不得不嘆服畫家精微的觀察力和極端細膩的用筆。畫上的光線運用也很有特色。正午的陽光穿過樹木的枝椏照在水面上,水面上泛起層層漣漪,光影在水面上閃爍、跳躍,鮮活得好像觸手可及。樹葉也在陽光的照射下閃著黃色光輝,就像滿樹金子一樣。據說畫家愛用白色的亮點來表現樹葉上的閃光,因而被人們稱為“康斯太勃爾的雪”,在這幅畫上就體現得很明顯。正如籍里柯曾評價的那樣:“正是康斯太勃爾給了我一個優美的世界,康斯太勃爾所用的各種不同對比的色彩,從遠處看產生了一種跳動的效果。”在他看,他應該畫的就是眼睛所看見的自然的真實,這是最美麗不過的。康斯太勃爾一直立足于真實的現實描繪,為了表達各種各樣的生動景色,他大膽創新,通過各種表現手法把自己視角中的景色描繪在畫布上。在這幅面中,光線、空氣、發光的樹葉、富于變化的云,都描繪得如同真的一般,我們從這幅畫中也可看到畫家在風景畫上不同凡響的精湛造詣。
美術鑒賞即是對美術作品進行評價和欣賞,實際上是一種審美活動,它是鑒賞者運自己的感知能力、情感、審美經驗和知識修養,對美術作品進行感受、體驗、理解和評價,從而獲得審美享受和藝術知識,提高審美能力、陶冶情操的過程。它也是鑒賞者面對足以引起審美情感的作品,二者相互作用而產生的一種心物感應、物我交融的復雜心理過程。通過對這幅《干草車》的鑒賞以及推及到其它的作品可以看出,通過對美術作品的鑒賞不僅可以學到美育知識,更可以培養創造美的能力。對我們的性格,感情,認識,人生觀,思想觀等都有非常重要的意義,可以培養我們的積極性、主動性,使藝術素養、人文修養得到提高。我們在欣賞這些美術作品的過程中會被其中真實而生動的形象所打動,喚起我們優美崇高的思想感情。在這種潛移默化的過程中,我們會得到心靈的凈化,情感的陶冶,在不知不覺中接受了健康向上的精神品質和道德情操,從而改善人的情感狀態,影響人行為。同時也得到視覺的愉悅和享受,擴大我們的知識領域,開闊了我們的視野。
通過學習美術鑒賞課,使我的視野更加開闊,也拓寬了我的知識面,學到了專業課理論知識以外的東西,我一直以來就很喜歡風景畫,也喜歡在網上搜集一些認為有唯美意境的風景圖,這門課培養了我對美的認識和鑒賞能力,讓我可以更加細致的觀察生活中的美。更加堅定了我對美好生活的追求與熱愛。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇四
始終無法忘記初中時剛接觸繪畫,聽老師講起梵高,在美術書上看到他的向日葵,我說不出他的畫那里好,但他的畫就是讓我著迷,如癡如醉。我看了一遍又一遍,也許是他的熱情感染了我,我希望我就是那朵向日葵,永遠向著太陽。
后來慢慢的對梵高有了深入的了解,他生性善良,熱愛生活,但在生活中屢遭挫折,艱辛倍嘗。他獻身藝術,大膽創新,在廣泛學習前輩畫家倫勃朗等人的基礎上,吸收印象派畫家在色彩方面的經驗,并受到東方藝術,特別是日本版畫的影響,形成了自己獨特的藝術風格,創作出許多洋溢著生活激情、富于人道主義精神的作品。《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等代表作,大都是在他生命最后的六年中完成的,表現了他心中的苦悶、哀傷、同情和希望,透過這些作品,我可以看到一個更加真實的梵高,更加理解畫家的精神和思想。
文森特?威廉?梵高,出生于荷蘭贊德特鎮一個新教牧師家庭。24歲之前曾在海牙、倫敦、巴黎等地的古匹爾畫店當店員,后來成為傳教士,在比利時西南部的博里納日礦區傳教,由于同情和支持窮苦礦工的要求而被解職。在度過了一段極度失望和貧困的生活后,他決定在藝術的探求中完成自我的解脫。1880年以后,他到處求學,向比利時皇家美術學院求教,向荷蘭風景畫家安東?莫夫學畫,但最后還是決定自學。在1886年以前,他的作品還都處于探索的時期,代表作有《吃土豆的人》、《紡織工》等。1886年梵高隨他擔任古匹爾畫店高級職員的弟弟來到巴黎,結識了圖魯茲一勞特累克、高更、畢沙羅、修拉和塞尚,并參加印象主義畫家們的集會,在色彩方面受到啟發和熏陶。1888年2月,他同高更結伴同行,到法國南部的阿爾寫生作畫,長達一年之久。這是他藝術風格形成的最重要的時期,南國的強烈陽光和陽光照耀下的市鎮、田野、花朵、河流、農舍和教堂,使他禁不住一遍又一遍地高喊:“明亮一些,再明亮一些!”但后因兩人意見不合,高更離去,梵高的精神也開始逐漸分裂。梵高于1888年12月23日發病后,病情時好時壞,時重時輕,一次次住進醫院。1889年5月他被送進離阿爾一公里的圣雷米神經病院,成了徹頭徹尾的精神病人。但就在這時,奇跡出現了,梵高的繪畫竟然突飛猛進,風格迅速形成。然而這奇跡的代價卻是一個靈魂的自焚。1890年,經過圣雷米的德莫索爾精神病院的長期住院治療,病勢稍有好轉后,梵高回到巴黎,住在瓦茲河畔的奧韋爾,接受伽塞醫生的專門治療,并勤奮作畫,作有《伽塞醫生肖象》、《奧韋爾的教堂》等。但是,在1890年10月27日,在同伽塞醫生發生爭吵之后,梵高在麥田里開槍自殺,結束了自己的生命。
梵高一生留下了豐富的作品,直到去世之后才逐漸被人們所認識。這些作品中作者突出地追求自我精神的表現,一切形式都在激烈的精神支配下跳躍和扭動。這樣的藝術對20世紀表現主義影響甚深,特別是蘇丁和德國表現派畫家,從梵高的作品中吸取了不少重要的原則。他是繼倫勃朗之后荷蘭最偉大的具有世界性影響的畫家。但是,當他還活著的時候,一共只賣出過1幅畫。
提起梵高的經典作品,人們第一個想到的往往是《向日葵》。它是梵高在陽光明媚燦爛的法國南部所作的,現藏于倫敦國家畫廊。畫面上那種仿佛是從作者內心里流淌出來的金黃色肆意渲染,單純的陶罐花瓶,粗糙的臺布,層層疊疊的陽光交織成的背景,在臺布上泛動著光暈;充滿朝氣的9朵向日葵正值盛開時節,花盤未盡顯露出來,甚至帶著嬌嫩的綠色,而另外幾朵向日葵則是蒼老的、成熟甚至是行將頹敗的,花瓣殘缺不齊,枝椏僵硬并扭曲傾斜。這似乎暗示著某種宿命,雖然在強烈陽光的沐浴底下,向日葵還是逃脫不了蒼老頹敗的結局,仿佛一切都那么短暫地輝煌,世間萬物都不可能像太陽一樣永恒放光,短暫似乎是一切萬物的宿命。然而,梵高將陽光的金黃色強加給了所有的背景物,空氣、花瓶和臺布等等。當他一筆筆仔細地完成從調色板到畫布的顏料轉移時,他應該看到,整個畫室里已經被那種耀眼的金黃色所照亮了,包括他的臉,他那嚴肅的表情,他的精神世界。在梵高的筆下,那一團團如火焰般的向日葵,不僅僅是植物,而是帶有原始沖動和熱情的生命體,他們更狂放地表現出畫家對生活的熱烈渴望與頑強追求,宣泄著畫家對生命的盡情體驗與永久激動。
梵高的另一幅代表作品《星夜》,畫于1890年6月,現藏于紐約現代美術館。《星夜》呈現兩種線條風格,一是彎曲的長線,一是破碎的短線。二者交互運用,使畫面呈現出眩目的奇幻景象。這顯然已經脫離現實,純為梵高自己的想象。在構圖上,騷動的天空與平靜的村落形成對比。柏樹則與橫向的山脈、天空達成視覺上的平衡。暗黑的龍柏樹巫一樣飄舞著,渦旋般的星云、旋轉的大小星體、甚至是新月都在快速旋轉中。那種獰厲的流紋仿佛是宿命的流向,一切都是動蕩不安的,搖搖欲墜的。而教堂的尖頂顯得那么渺茫無助,它的尖頂幾乎被夜空的渦漩所淹沒。梵高的世界其實就是如此脆弱無助,而他陷入了一個無法擺脫的渦漩中。全畫的色調呈藍綠色,畫家用充滿運動感的、連續不斷的、波浪般急速流動的筆觸表現星云和樹木;在他的筆下,星云和樹木象一團正在熾熱燃燒的火球,正在奮發向上,具有極強的表現力,給人留下深刻的印象。
梵高曾在給弟弟迪奧的信中寫道“凝望著璀璨的星空,我總是不由得浮想聯翩……我不禁問自己,為什么夜空中閃爍的亮點不能像法國地圖上的黑色標志那樣容易到達呢?我們只需坐上火車就可以到達特魯斯肯或盧昂,而到達星星那里卻要經歷一次死亡之旅”。梵高所描繪的那些攪動著的漩渦似的星辰,在我們看來也許只是新奇創意的景色,但事實上那是作者心中的暗涌,以及對死亡的詮釋。或許對于梵高來說,死亡并不是災禍,而是通向天堂的隧道,是種精神的解脫。
梵高的最后一幅油畫是《麥田群鴉》,這是他生命中最后一幅逼真而可怕的寫照,也是他留給世人一份刺目的圖像的遺書。那是一個令人不安的畫面:一塊被三條岔道切割成兩等分的麥田,最左邊的道路幾乎呈現出一種邊界的狀態,中間一條道路以令人無限遐想的s形向遠方延伸,道路的盡頭全是一片迷茫與陰森,道路旁邊是充滿敬意的綠草,另一條道路向右邊遽然偏離并消失。它仿佛一個舉著雙臂的人,平躺著,雙肩上舉著豐收的麥田。那種令人激動并慰藉的金黃色,仿佛太陽照耀的圣域,它點燃了一個人的內心的喜悅。而卻在此時,天空令人不安地被烏云遮住了,準確地說,那是一群會飛動的陰影,它是一群烏鴉,純黑色的烏鴉以及遠處天空中出現的陰霾仿佛是女巫的黑色大氅一樣遮住越來越少的陽光和麥田的光芒。它是一種矛盾的心情,是一種內心深處隱約的恐懼。這就是瀕臨死亡之前的梵高的世界,他眼里的世界分為兩種顏色,一種是令人激動的金黃色,它是屬于他那執著的精神的陽光色彩,另一種是令他恐懼的陰影和失望,他對那個世界失去了最后的信心,他的心情因此被切割瓦解,一塊麥田因此陷落,一片陽光因此而支離破碎。
梵高以自己的生命為賭注作畫,像荊棘鳥般用靈魂與鮮血譜寫生命的最后華章。在這幅絕筆畫中表達出梵高的“悲傷與極度的寂寞”,他的結局似乎早就注定了。于是在奧維爾,七月燦爛的夏天,他朝自己的胸膛扣動了扳機,倒下的一剎那他的靈魂歸于永恒的金黃色大地,這位癲狂的天才畫家終于得到了解脫。
我要向我靈魂深處最愛的藝術家致敬,梵高一生坎坷,尤其是在生命的最后幾年,他的精神世界已經完全破碎。一如大海,風暴時起,顛簸傾覆,沒有多少平穩的陸地了。然而與之相對的,卻是他對藝術的愛。在面對不可遏止的疾病的焦灼中,他說:“繪畫到底有沒有美,有沒有用處,這實在令人懷疑。但是怎么辦呢?有些人即使精神失常了,卻仍然熱愛著自然與生活,因為他是畫家!”“面對一種把我毀掉的、使我害怕的病。我的信仰仍然不會動搖!”然而就是這樣一個對繪畫有著偏執信仰的“瘋子”,用其短暫的一生向我們描繪了他對生命的熱愛與追求,訴說著他的激情與理想,給我們的生活增添了永恒的色彩。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇五
摘要:
中國十大傳世名畫之一。北宋風俗畫作品,寬24.8厘米,長528.7厘米,絹本設色,是北宋畫家張擇端存世的僅見的一幅精品,屬一級國寶。《清明上河圖》生動地記錄了中國十二世紀城市生活的面貌,這在中國乃至世界繪畫史上都是獨一無二的。自從問世,人們對清明上河圖的評價和鑒賞從沒有中斷過,可見其藝術價值之高以及作者畫技的高超。在不斷的探索和評價過程中,我們對美術的鑒賞本質也有了一定的認識。
關鍵字:
清明上河圖張擇端美術鑒賞美術鑒賞的意義。
引言:
《清明上河圖》的鑒賞,對畫家張擇端的了解,進一步探索美術鑒賞對我們的意義和啟發。
正文:。
美術鑒賞是對美術作品進行評價和欣賞。美術鑒賞是一種審美活動,它是鑒賞者運用自己的感知能力,情感,審美經驗和知識修養,對美術作品進行感受、體驗、理解和評價,從而獲得審美享受和藝術知識,提高審美能力,陶冶情操的過程。它也是鑒賞者面對足以引起審美感情的作品,兩者相互作用而產生的一種心物感應,物我交融的復雜的心理過程。
下面以中國十大傳世名畫之一《清明上河圖》為例,先對作品進行鑒賞,然后結合這幅作品來談談美術鑒賞的意義。
《清明上河圖》寬24.8厘米,長528.7厘米,絹本設色,是北宋畫家張擇端存世的僅見的一幅精品。《清明上河圖》生動地記錄了中國十二世紀城市生活的面貌,這在中國乃至世界繪畫史上都是獨一無二的。作品以長卷形式,采用散點透視的構圖法,將繁雜的景物納入統一而富于變化的畫卷中,畫中主要分為兩部分,一部分是農村,另一部分是市集。畫中有五百五十余人,牲畜五六十匹,船只二十余艘,房屋樓宇30多棟,車13輛,轎14頂,橋17座,樹木約180棵,往來衣著不同,神情各異,栩栩如生,其間還穿插各種活動,注重情節,構圖疏密有致,富有節奏感和韻律的變化,筆墨章法都很巧妙,頗見功底。這幅畫描繪的是北宋汴京市井生活清明時節的繁榮景象,是汴京當年繁榮的見證,也是北宋城市經濟情況的寫照,栩栩如生地描繪了北宋都城汴京的日常社會生活與習俗風情。好一派繁榮昌盛的景象啊!
全畫分為三個部分:
一、汴京郊野的春光:疏林薄霧中,掩映著低矮的草舍瓦屋、小橋流水、老樹、扁舟,阡陌縱橫,田畝井然,依稀可見農夫在田間耕作。兩個腳夫趕著五匹馱炭的毛驢,向城市走來。一片柳林,枝頭剛剛泛出嫩綠,使人感到雖是春寒料峭,卻已大地回春。路上一頂轎子,內坐一位婦人。轎頂裝飾著楊柳雜花,轎后跟隨著騎馬的、挑擔的,從京郊踏青掃墓歸來。
環境和人物的描寫,點出了清明時節的特定時間和風俗,為全畫展開了序幕。
二、繁忙的汴河碼頭:汴河是北宋國家漕運樞紐,商業交通要道,從畫面上可以看到人煙稠密,糧船云集,人們有在茶館休息的,有在看相算命的,有在飯鋪進餐的。還有“王家紙馬店”,是掃墓賣祭品的,河里船只往來,首尾相接,或纖夫牽拉,或船夫搖櫓,有的滿載貨物,逆流而上,有的靠岸停泊,正緊張地卸貨。
橫跨汴河上的是一座規模宏大的木質拱橋,它結構精巧,形式優美,宛如飛虹,故名虹橋。一只大船正待過橋。船夫們有用竹竿撐的;有用長竿鉤住橋梁的;有用麻繩挽住船的;還有幾人忙著放下桅桿,以便船只通過。鄰船的人也在指指點點地在大聲吆喝著什么。船里船外都在為此船過橋而忙碌著。橋上的人,也伸頭探腦地在為過船的緊張情景捏了一把汗。這里是名聞遐邇的虹橋碼頭區,車水馬龍,熙熙攘攘,名副其實地是一個水陸交通的會合點。
三、熱鬧的市區街道:以高大的城樓為中心,兩邊的屋宇鱗次櫛比,有茶坊、酒肆、腳店、肉鋪、廟宇、公廨等等。
商店中有綾羅綢緞、珠寶香料、香火紙馬等的專門經營,此外尚有醫藥門診,大車修理、看相算命、修面整容,各行各業,應有盡有,大的商店門首還扎著“彩樓歡門”,懸掛市招旗幟,招攬生意,街市行人,摩肩接踵,川流不息,有做生意的商賈,有看街景的士紳,有騎馬的官吏,有叫賣的小販,有乘座轎子的大家眷屬,有身負背簍的行腳僧人,有問路的外鄉游客,有聽說書的街巷小兒,有酒樓中狂飲的豪門子弟,有城邊行乞的殘疾老人,男女老幼,士農工商,三教九流,無所不備。
交通運載工具有轎子、駱駝、牛馬車、人力車,有太平車、平頭車,形形色色,樣樣俱全。繪色繪形地展現在人們的眼前。
張擇端在作這幅畫時極注意細節,人物的表情栩栩如生,動作定格生動,使人身臨其境。他并不注重虛境和實境的對比,而是細致描繪每個角色,甚至畫中的樹木都做細致的刻畫,不同樹木的質感和空間對比都表現得極為充分。人物和食物的比例合度,遠近也層次分明。畫家在作畫時線條清晰自然,顏色深淺濃淡事宜,人物表情豐富,直達內心,景物自然和諧,與人物相應成輝,所體現的朝氣和諧的繁榮景象,充分反映了張擇端對客觀外界和主觀感受的高度尊重。
畫家在注重實際事物刻畫的同時,又注重繪畫本身的筆墨意趣。在畫家看來,繪畫之美并不僅僅在描繪自然景色,更重要的是筆墨本身所體現的美,所傳達出的畫家的主官感受、氣勢和意趣。
下面結合這幅作品來談談美術鑒賞的意義。
通過對這幅《清明上河圖》的鑒賞以及推及到其它的作品可以看出,通過對美術作品的鑒賞不僅可以學到美育知識,更可以培養創造美的能力。對我們的性格,感情,認識,人生觀,思想觀等都有非常重要的意義,可以培養我們的積極性、主動性,使藝術素養、人文修養得到提高。
更具一般的說,美術鑒賞的意義在于使作品完成它的創作使命。沒有欣賞或鑒賞的作品,即不與觀眾見面的作品是不會產生任何社會作用的,美術作品只有通過鑒賞才能產生作用。美術鑒賞的過程是觀者積極思考,根據自己的生活經驗及掌握的知識,對作品加以理解而使作品達到完善的過程。具體作品面對不同的觀者將產生不同的效應,但美術作品存在的共同效應是主要的。美術欣賞是為提高人們的文化素養與審美素質,以促進社會發展為目的。
首先美術鑒賞可以幫助我們開闊眼界,擴大知識領域。人類生活的世界是極其廣闊的,生活內容無比豐富,但對每個兒人來講,不管他如何見多識廣,也不可能體驗到社會生活的一切方面。然而,借助于古今中外許多優秀的美術作品,卻可以使我們形象的接觸到許多人生與經歷遠遠不能涉及的'廣闊領域。以中國的美術作品為例,上下五千年,許多繪畫,雕塑,工藝和各種建筑藝術,都可以幫助我們開闊眼界,使我們從中了解到許許多多從書本上和個人經歷所無法得到的生動而豐富的知識。外國美術作品,更向我們展示了一個廣闊的世界。所以通過對古今中外美術作品的欣賞,可以幫助人們周游世界,漫步歷史,極大的擴展知識領域。
其次,美術可以陶冶人的情操,促進精神文明建設。美術欣賞活動的特點,首先表現在它是一種感覺和理解,感情與認識相統一的精神活動。因此,欣賞者通過對藝術作品的欣賞而提高認識、接受教育。如我國原始社會的彩陶和商周的青銅藝術,以及他們許多巧奪天工、光彩奪目的工藝品,使人深深地認識到我們祖國歷史的悠久和古老文化的輝煌,從而增強熱愛偉大祖國的思想感情。在欣賞的過程中,通過比較鑒別,也可以使我們認識到什么是真善美,什么是假惡丑,審美的批判過程,便是提高精神境界的過程。
第三,美術鑒賞是提高藝術修養和審美能力的重要途徑。馬克思說:“藝術對象創造出動的藝術和能夠欣賞藝術的大眾”。這就是說,按照美的原則創造出來的作品,反過來又會對人們起審美的教育作用,從而提高人們鑒賞藝術的能力。這種鑒賞藝術的能力的積累,就是人的藝術素養能力提高的過程。藝術作品看的愈多的人,就愈能鑒別和欣賞藝術。我國古代南北朝時期著名的文藝理論家劉勰說的“操千曲而后曉聲,觀千劍而后識器”講的就是這個道理。多欣賞一些古今中外優秀的美術作品,多對日常生活中的美術作品進行審美分析,是提高人們藝術素養和審美素養的重要途徑。
我們在欣賞這些美術作品的過程中會被其中真實而生動的形象所打動,喚起我們優美崇高的思想感情。在這種潛移默化的過程中,我們會得到心靈的凈化,情感的陶冶,在不知不覺中接受了健康向上的精神品質和道德情操,從而改善人的情感狀態,影響人行為。同時也得到視覺的愉悅和享受,擴大我們的知識領域,開闊了我們的視野。
通過對《清明上河圖》的鑒賞使我了解了中國另一方面的優秀傳統文化,了解中國傳統的優秀思想和人生價值觀,它拓寬了我的知識面,對培養我們的認識世界的能力,審美的眼睛和健康的審美情趣以及未來的人生發展,都具有十分重要的意義。
參考文獻:
1、百度百科《清明上河圖》。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇六
繪畫是造型藝術中最主要的一種藝術形式。它是指運用線條、色彩和形體等藝術語言,通過造型、設色和構圖等藝術手段,在二維空間(即平面)里塑造出靜態的視覺形象,以表達作者審美感受的藝術形式。
荷蘭畫家梵高,后期印象畫派代表人物,是19世紀人類最杰出的藝術家之一。他熱愛生活,但在生活中屢遭挫折,艱辛倍嘗。他獻身藝術,大膽創新,在廣泛學習前輩畫家倫勃朗等人的基礎上,吸收印象派畫家在色彩方面的經驗,并受到東方藝術,特別是日本版畫的影響,形成了自己獨特的藝術風格,創作出許多洋溢著生活激情、富于人道主義精神的作品,表現了他心中的苦悶、哀傷、同情和希望,至今飲譽世界。
梵高生性善良,同情窮人,早年為了“撫慰世上一切不幸的人”,他曾自費到一個礦區里去當過教士,跟礦工一樣吃最差的伙食,一起睡在地板上。礦坑爆炸時,他曾冒死救出一個重傷的礦工。他的這種過分認真的犧牲精神引起了教會的不安,終于把他撤了職。這樣,他才又回到繪畫事業上來,受到他的表兄以及當時荷蘭一些畫家短時間的指導,并與巴黎新起的畫家(包括印象派畫家)建立了友誼。
梵高全部杰出的、富有獨創性的作品,都是在他生命最后的六年中完成的。他最初的作品,情調常是低沉的,可是后來,他大量的作品即一變低沉而為響亮和明朗,好象要用歡快的歌聲來慰藉人世的苦難,以表達他強烈的理想和希望。一位英國評論家說:“他用全部精力追求了一件世界上最簡單、最普通的東西,這就是太陽。”他的畫面上不單充滿了陽光下的鮮艷色彩,而且不止一次地下面去描繪令人逼視的太陽本身,并且多次描繪向日葵。為了紀念他去世的表兄莫夫,他畫了一幅陽光下《盛開的桃花》,并題寫詩句說:“只要活人還活著,死去的人總還是活著。”在歷史的角度來講,梵高的確是非常超前的畫家。
他作品中所包含著深刻的悲劇意識,其強烈的個性和在形式上的獨特追求,遠遠走在時代的前面,的確難以被當時的人們所接受。他以環境來抓住對象,他重新改變現實,以達到實實在在的真實,促成了表現主義的誕生。在人們對他的誤解最深的時候,正是他對自己的創作最有信心的時候。因此才留下了永遠的藝術著作。他直接影響了法國的野獸主義,德國的表現主義,以至于20世紀初出現的抒情抽象肖像。
提起梵高的經典作品,人們第一個想到的往往是《向日葵》。它是梵高在陽光明媚燦爛的法國南部所作的,現藏于倫敦國家畫廊。畫面上那種仿佛是從作者內心里流淌出來的金黃色肆意渲染,單純的陶罐花瓶,粗糙的臺布,層層疊疊的陽光交織成的背景,在臺布上泛動著光暈;充滿朝氣的9朵向日葵正值盛開時節,花盤未盡顯露出來,甚至帶著嬌嫩的綠色,而另外幾朵向日葵則是蒼老的、成熟甚至是行將頹敗的,花瓣殘缺不齊,枝椏僵硬并扭曲傾斜。這似乎暗示著某種宿命,雖然在強烈陽光的沐浴底下,向日葵還是逃脫不了蒼老頹敗的結局,仿佛一切都那么短暫地輝煌,世間萬物都不可能像太陽一樣永恒放光,短暫似乎是一切萬物的宿命。然而,梵高將陽光的金黃色強加給了所有的背景物,空氣、花瓶和臺布等等。當他一筆筆仔細地完成從調色板到畫布的顏料轉移時,他應該看到,整個畫室里已經被那種耀眼的金黃色所照亮了,包括他的臉,他那嚴肅的表情,他的精神世界。在梵高的筆下,那一團團如火焰般的向日葵,不僅僅是植物,而是帶有原始沖動和熱情的生命體,他們更狂放地表現出畫家對生活的熱烈渴望與頑強追求,宣泄著畫家對生命的盡情體驗與永久激動。
梵高的藝術是偉大的然而在他生前并未得到社會的承認。他作品中所包含著深刻的悲劇意識其強烈的個性和在形式上的獨特追求遠遠走在代的前面的確難以被當時的人們所接受。他以環境來抓住對象他重新改變現實,以達到實實在在的真實,促成了表現主義的誕生,在人們對他的誤解最深的時候,正是他對自己的創作最有信心的時候。因此才留下了永遠的藝術著作。他直接影響了法國的野獸主義德國的表現主義以至于20世紀初出現的抒情抽象肖像。《向日葵》就是在陽光明媚燦爛的法國南部所作的。畫家像閃爍著熊熊的火焰滿懷熾熱的激情令運動感的仿佛旋轉不停的筆觸是那樣粗厚有力色彩的對比也是單純強烈的。然而在這種粗厚和單純中卻又充滿了智慧和靈氣。觀者在觀看此畫時無不為那激動人心的畫面效果而感應心靈為之震顫激情也噴薄而出無不躍躍欲試共同融入到凡高豐富的主觀感情中去。
梵高的另一幅代表作品《星夜》,畫于1890年6月,現藏于紐約現代美術館。《星夜》呈現兩種線條風格,一是彎曲的長線,一是破碎的短線。二者交互運用,使畫面呈現出眩目的奇幻景象。這顯然已經脫離現實,純為梵高自己的想象。在構圖上,騷動的天空與平靜的村落形成對比。柏樹則與橫向的山脈、天空達成視覺上的平衡。暗黑的龍柏樹巫一樣飄舞著,渦旋般的星云、旋轉的大小星體、甚至是新月都在快速旋轉中。那種獰厲的流紋仿佛是宿命的流向,一切都是動蕩不安的,搖搖欲墜的。而教堂的尖頂顯得那么渺茫無助,它的尖頂幾乎被夜空的渦漩所淹沒。梵高的世界其實就是如此脆弱無助,而他陷入了一個無法擺脫的渦漩中。全畫的色調呈藍綠色,畫家用充滿運動感的、連續不斷的、波浪般急速流動的筆觸表現星云和樹木;在他的筆下,星云和樹木象一團正在熾熱燃燒的火球,正在奮發向上,具有極強的表現力,給人留下深刻的印象。
梵高曾在給弟弟迪奧的信中寫道“凝望著璀璨的星空,我總是不由得浮想聯翩我不禁問自己,為什么夜空中閃爍的亮點不能像法國地圖上的黑色標志那樣容易到達呢?我們只需坐上火車就可以到達特魯斯肯或盧昂,而到達星星那里卻要經歷一次死亡之旅”。梵高所描繪的那些攪動著的漩渦似的星辰,在我們看來也許只是新奇創意的景色,但事實上那是作者心中的暗涌,以及對死亡的詮釋。或許對于梵高來說,死亡并不是災禍,而是通向天堂的隧道,是種精神的解脫。
失。它仿佛一個舉著雙臂的人,平躺著,雙肩上舉著豐收的麥田。那種令人激動并慰藉的金黃色,仿佛太陽照耀的圣域,它點燃了一個人的內心的喜悅。而卻在此時,天空令人不安地被烏云遮住了,準確地說,那是一群會飛動的陰影,它是一群烏鴉,純黑色的烏鴉以及遠處天空中出現的陰霾仿佛是女巫的黑色大氅一樣遮住越來越少的陽光和麥田的光芒。它是一種矛盾的心情,是一種內心深處隱約的恐懼。這就是瀕臨死亡之前的梵高的世界,他眼里的世界分為兩種顏色,一種是令人激動的金黃色,它是屬于他那執著的精神的陽光色彩,另一種是令他恐懼的陰影和失望,他對那個世界失去了最后的信心,他的心情因此被切割瓦解,一塊麥田因此陷落,一片陽光因此而支離破碎。
梵高以自己的生命為賭注作畫,像荊棘鳥般用靈魂與鮮血譜寫生命的最后華章。在這幅絕筆畫中表達出梵高的“悲傷與極度的寂寞”,他的結局似乎早就注定了。于是在奧維爾,七月燦爛的夏天,他朝自己的胸膛扣動了扳機,倒下的一剎那他的靈魂歸于永恒的金黃色大地,這位癲狂的天才畫家終于得到了解脫。梵高一生坎坷,尤其是在生命的。
最后幾年,他的精神世界已經完全破碎。一如大海,風暴時起,顛簸傾覆,沒有多少平穩的陸地了。然而與之相對的,卻是他對藝術的愛。在面對不可遏止的疾病的焦灼中,他說:“繪畫到底有沒有美,有沒有用處,這實在令人懷疑。但是怎么辦呢?有些人即使精神失常了,卻仍然熱愛著自然與生活,因為他是畫家!”“面對一種把我毀掉的、使我害怕的病。我的信仰仍然不會動搖!”然而就是這樣一個對繪畫有著偏執信仰的“瘋子”,用其短暫的一生向我們描繪了他對生命的熱愛與追求,訴說著他的激情與理想,給我們的生活增添了永恒的色彩。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇七
博大精深、源遠流長往往是形容我國古代藝術文化、悠久歷史的最佳詞匯。一個線條,一個輪廓,一抹色彩,看似簡簡單單的幾筆,畫家卻能夠用遠近呼應、以動襯靜等手法將人物、山水表現得淋漓盡致、唯妙唯俏,這就是我們中國古代繪畫的精髓所在!
從遠古的陶瓷繪畫,到魏晉的墓室彩繪磚,再到隋唐的壁畫,個人感覺,相比較于西方油畫的死板,我們中國美術講究的是形散神聚,畫家們舉手投足之間一揮筆墨,就能表達自己對人物、事物的態度與看法——不論是一種巫術,還是諷刺官僚、表現民生疾苦,抑或是細致刻畫某種動物等等。通過這幾次選修課,我覺得古代的畫家不僅僅是畫家,他們往往能夠用筆墨批判現實或者是表達某種愿望或抱負,總之,繪畫的目的已經遠遠超越了欣賞,我們能夠從眾多的繪畫之中感受到它們所帶來的內涵美、意境美,這也是值得我們去欣賞、去研究的地方!
在美術鑒賞這門課中,我印象最深的就是顧愷之大師。顧愷之,字長康,晉陵無錫(今江蘇無錫)人。顧愷之博學有才氣,工詩賦、書法,尤善繪畫。精于人像、佛像、禽獸、山水等,時人稱之為三絕:畫絕、文絕和癡絕。謝安深重之,以為蒼生以來未之有。顧愷之與曹不興、陸探微、張僧繇合稱“六朝四大家”。
顧愷之作畫,意在傳神,其“遷想妙得”“以形寫神”等論點,為中國傳統繪畫的發展奠定了基礎。老師上課細心地講述了洛神賦的故事,《洛神賦》是古代有名的詩人曹植用神話隱喻著失落了愛情的感傷的詩篇《洛神賦》,是中國古代文學中的一篇重要作品。曹植所愛的女子甄氏,在他的父親曹操的決定下,為他的哥哥曹丕奪去。甄氏在曹丕那里,沒有得到穩固的愛情死得很慘,她死后,曹丕把甄氏遺留的玉鏤金帶枕給了曹植。曹植在回歸他自己的封地的路上經過洛水,夜晚夢見了甄氏來會他,悲痛之余作了一篇《感甄賦》,塑造了洛神的動人形象,也就是被他美化了情人的形象,甄氏的兒子曹睿將它改名為《洛神賦》。
愷之知識淵博而有才氣,擅長詩賦、書法,尤其精通繪畫。工人像、佛像、禽獸、山水等。當時有“才絕、畫絕、癡絕”之稱。他的畫師法衛協而又有所變化,他的畫有敷染容貌,以濃色微加點綴,不求暈飾;筆跡周密,緊勁連綿,如春蠶吐絲,春云浮空的特點。史有以曹不興、顧愷之、陸探微、張僧繇合稱“六朝四大家”。精通畫論,其“遷想妙得”、“以形寫神”等論點,對我國傳統繪畫的發展,影響很大。
而在我國古代鼎盛的唐朝唐太宗時期,也不乏優秀的作品出現。比如在《步輦圖》中,唐太宗被一群宮女所環繞、包圍起來,并且就連座椅都是宮女們抬起來的,這些許表現了閻立本對當時唐太宗、當時整個唐朝的不滿與諷刺,但同時,從來使的衣著與恭敬地神情以及唐太宗面龐的豐潤、目光深邃、神態威儀而不失和藹也能充分展露出盛唐一代明君的風范、一種神圣不可侵犯的威嚴所在。可謂是既表現了對吐蕃的蔑視,又在表現唐太宗風貌的同時表達了自己對唐朝不敢與吐蕃對抗的看法和諷刺。古代繪畫給我留下無窮的回味,而當代大師的作品亦能展現出中華民族的靈魂所在。
“癡于繪畫,能書。偶為辭章,頗抒己懷。好讀書由,略通古今之變。”一代書畫名家范曾用這二十四個字評價自己。
范曾,字十翼,別署抱沖齋主,江蘇南通人,當代中國著名的國畫大師,開人物畫一代風氣之先。作品熔山水花鳥人物于一爐,集詩、書、畫三絕于一身,在繪畫語言上有創新,功力不凡。他的古代人物畫,識者謂其氣韻生動,神彩飛揚,精湛嫻熟,筆力遒勁,線條簡括,形象生動。
1.筆法洗練、形象生動豪放。簡單幾筆構型有狀,神采豪放,線條有樣,生動鮮活。鐘馗的坦胸開衫的簡潔筆法將健碩灑脫的形象描繪得入木三分。臥蠶雙眉,紅臉多髯,使鐘馗的戾氣漸隱,英氣伶伶俐俐的流露出一點點,不可謂不惟妙惟肖。頸肩與手部的洗練線條使人物更具質感,躍然紙上。
2.用墨有方,濃淡變化得體,則墨色活潑精神,有光彩,妙趣橫生。前人論畫謂“氣韻生動”,常以用墨佳劣為主要衡量標準不是沒有道理的。當然,一幅畫是否達到“氣韻生動”,還包括畫體的內在精神刻畫,作者情感的傳遞,以及用筆能否恰如其分地再現主客體的諧調一致。所有這些最終還是要靠墨色的變幻來體現的。
這幅《鐘馗雅趣圖》用墨也是十分精巧。墨色豐富,“墨分五色”既有變化又有統一。鐘馗的衣衫以淺淡與中度墨色為主,將白衫的褶皺與光影差別以不同于西方素描的寫意手法行云流水般的表現出來。而濃密的髯發更是展現出范老用墨的不俗功底,糾結濃密卻不凌亂,恣意張揚卻不繁雜,漸變與層次感以一種特有的手法顯露,下筆猶如閑庭信步一氣呵成。最可賞的便是范老整個人物的筆觸與構圖,人物有骨有肉,多利豐筋,形象飽滿。
3.構思精巧,構圖簡潔爽利,人物神態傳神,別有妙趣。范老多畫鐘馗,這幅卻備受矚目,這和此幅鐘馗的“與眾不同”大有干系,是范老的“鬼氣”賦予了此畫別樣的感受。范老打破傳統,一改鐘馗兇神惡煞的民間形象,以雅趣為旨,將鐘馗塑造成一位氣質介于文人與武將之間的另類,使人頓感新意。而右肩上的小鬼不再抱頭鼠竄而是站在肩頭搔弄。舊往打鬼擒妖的鬼判官鐘馗,在畫中以這些情態出現,詫異者有之,不解者有之,無奈者有之,最終卻化作一笑,獨品出另一味道。這種超脫出傳統拘泥的作品,不愧為鬼才的畫作。
其實,個人認為,我覺得中國繪畫是最能彰顯我國文化特色的歷史產物,我國擁有著五千年的深厚底蘊,這不僅僅包括歷史,更囊括著我國五千年來的文化積淀。
面對文化,我們要有一種使命感,維護我國文化積淀、傳承我國文化瑰寶;面對藝術,我們要有一個積極的心態,發現生活之美、感受來自于藝術的強大力量;面對美術,我們要有一個欣賞的思想,發現生活的不同、感受來自美術的無限魅力。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇八
美術鑒賞是提高學生美術水平的有效途徑,在美術鑒賞的過程中如何培養學生的審美創新能力成為教育工作的重點。更多美術論文相關范文盡在top期刊論文網。
美術。
《清明上河圖》寬24.8厘米,長528.7厘米,絹本設色,是北宋畫家張擇端存世的僅見的一幅精品。《清明上河圖》生動翔實地記錄了中國十二世紀城市生活的面貌,這在中國甚至世界繪畫史上都是絕無僅有的。作品以長卷的形式,采用散點透視的構圖方法,將繁雜的景物納入統一而富于變化的畫卷中,畫中主要分為兩部分,一部分是農村,另一部分是市集。此畫分三個部分:
一是汴京郊野的春光,環境和人物的描寫,點出了清明時節的特定時間和風俗,為全畫拉開了序幕。
二是繁忙的汴河碼頭,這里是名聞遐邇的虹橋碼頭區,熙熙攘攘,名副其實地是一個水陸交通的會合點。
三是熱鬧的市區街道,男女老幼,士農工商,三教九流,無所不備。這里交通運載工具樣樣俱全,繪色繪形地展現在人們的面前。張擇端在作這幅畫時非常注意細節,人物的表情栩栩如生,動作定格生動,使人如身臨其境。畫家在注重實際事物刻畫的同時,又注重繪畫本身的筆墨意趣。在畫家看來,繪畫之美并不僅僅在描繪自然景色,更重要的是筆墨本身所體現的美,所傳達出的畫家的主官感受、氣勢和意趣。
通過對這幅《清明上河圖》的鑒賞以及推及到其它的作品可以看出,通過對美術作品的鑒賞不僅可以學到美育知識,更可以培養創造美的能力。對我們的性格,感情,認識,人生觀,思想觀等諸多方面都有非常重要的意義,它可以培養我們的積極性、主動性,使藝術素養、人文修養得到提高。更具一般的說,美術鑒賞的意義在于使作品完成它的創作使命。沒有欣賞或鑒賞的作品,即不與觀眾見面的作品是不會產生任何社會作用的,美術作品只有通過鑒賞才能產生作用。美術鑒賞的過程是觀者積極思考,根據自己的生活經驗及掌握的知識,對作品加以理解而使作品達到完善的過程。具體作品面對不同的觀者將產生不同的效應,但美術作品存在的共同效應是主要的。美術欣賞是為提高人們的文化素養與審美素質,以促進社會發展為目的。具體說它的意義體現在:
人類生活的世界是極其廣闊的,生活內容無比豐富,但對我們每個人來看,不管他如何見多識廣,也不可能體驗到社會生活的一切方面。然而,借助于古今中外許多優秀的美術作品,卻可以使我們形象地接觸到許多人生與經歷遠遠不能涉及的廣闊無限的領域。以中國的美術作品為例,上下五千年,許多繪畫,雕塑,工藝和各種建筑藝術,都可以幫助我們開闊眼界,使我們從中了解到許許多多從書本上和個人經歷所無法得到的生動而豐富的知識。外國美術作品,更向我們展示了一個廣闊的世界。所以通過對古今中外美術作品的欣賞,可以幫助人們周游世界,漫步歷史,極大的擴展知識領域。
美術欣賞活動的特點,首先表現在它是一種感覺和理解,感情與認識相統一的精神活動。所以,欣賞者通過對藝術作品的欣賞而提高認識、接受教育。如我國原始社會的彩陶和商周的青銅藝術,以及他們許多巧奪天工、光彩奪目的工藝品,使人深深地認識到我們祖國歷史的悠久和古老文化的璀璨,從而更增強熱愛偉大祖國的思想感情。在欣賞的過程中,通過比較鑒別,也可以使我們認識到什么是真善美,什么是假惡丑,審美的批判過程,便是提高精神境界的過程。
這種鑒賞藝術的能力的積累,就是人的藝術素養能力提高的過程。藝術作品看的愈多的人,就愈能鑒別和欣賞藝術。
所以,多欣賞一些古今中外優秀的美術作品,多對日常生活中的美術作品進行審美分析,是提高人們藝術素養和審美素養的重要途徑。我們在欣賞這些美術作品的過程中會被其中真實而生動的形象所打動,從而喚起我們優美崇高的思想感情。在這種熏陶漸染的過程中,我們會得到心靈的凈化,情感的陶冶,在不知不覺中接受健康向上的精神品質和道德情操,進而改善人的情感狀態,影響人的行為。同時也得到視覺的愉悅和享受,擴大我們的知識領域,開闊了我們的視野,由此可見,美術鑒賞意義非同一般。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇九
美術作品是凝結在畫作上的畫家對于生活的感悟和理解,因此在欣賞美術作品時,不僅要能夠理解畫家高超的畫技,同時也還要能夠欣賞作品的美,理解作品想要表達的內涵。這在具體美術作品中能夠較容易地實現,而在抽象美術作品中,由于其抽象性等特征,欣賞者較難理解其內涵。基于此,我們試圖運用社會學視角對抽象美術作品的作者生平、生活環境以及政治背景等進行分析,使欣賞者能夠更加深刻地理解抽象美術作品。
欣賞者在欣賞抽象美術作品的過程中,了解創作者的生平有助于把握作品中創作者留下的各種痕跡,從而更加理性地認識作品。例如,通過對創作者專業教育經歷的了解,欣賞者能夠理解作者不同時期作品的特點,以及創作者成熟時期作品中所包含的其他派系的痕跡,對于欣賞和理解抽象美術作品有很大的幫助。又如,通過了解創作者的情感經歷,能夠使欣賞者了解創作者在創作美術作品時經歷的情感,從而能夠將對畫作的理性理解轉移到對畫作所表達的情感的感受上來,使欣賞者對抽象美術作品的欣賞能力得到提升。在對荷蘭印象派代表人物彼埃蒙德里安的作品《灰色的樹》的欣賞過程中,我們就可以采用了解作者生平的方法,這樣就能夠更加準確地認識和理解這幅畫作,同時對這幅畫作的美的印象更加深刻。彼埃蒙德里安曾在早年師從其叔叔——海牙派畫家富爾茲蒙德里安,得到了寫實浪漫主義的真傳,這一經歷對其后來的創作影響巨大。在《灰色的樹》中,還能夠看到寫實浪漫主義的特征——將內心深處的浪漫情感通過寫實主義傾瀉而出。在青年時期,蒙德里安就讀于國立藝術學院,受到了象征主義、印象主義和表現主義的影響,開始形成了自己的風格。在1911—1914年間,蒙德里安受到了畢加索等立體主義的影響,因而形成了立體主義的風格,在《灰色的樹》中,還能夠看出采用了透視和立體三維畫法的痕跡。在一戰期間,蒙德里安致力于用畫作表現和平和發展的理念,因而開始使用中性的色彩,這也是《灰色的樹》中選擇灰色作為主色點的重要原因。這樣,通過對蒙德里安生平進行分析,欣賞者就能夠對《灰色的樹》有更加準確的理解,能夠看出在畫作中創作者采用的方法和其創作時的情感等,更能夠欣賞到作品的美以及作者人格的偉大。
對創作者的生活環境的了解,能夠從源頭上幫助欣賞者認識到作者對于現實事物的認識能力。這樣,當作者把現實事物抽象地表現為畫作時,欣賞者就能夠理解作者為什么選擇這種方式來表達這樣的主題和這樣的情感。因為作者的生活環境不僅決定了創作者的受教育程度,同時還影響著作者對于事物的認知和對于情感的體驗和表現程度。只有了解到這點,才能夠更好地欣賞抽象畫作。在對畢加索名畫《哭泣的女人》進行欣賞的過程中,就需要充分地了解畢加索的生活環境,才能夠深刻理解為什么“女人”哭泣時面部扭曲、眼睫毛的移位到如此地步。《哭泣的女人》是以畢加索的情人多拉馬爾為原型創作的。多拉馬爾與畢加索維持了長達九年的情人關系,在兩人關系剛開始的期間,多拉馬爾與畢加索情感很好,兩人出雙入對。但是,兩個人性格都很強硬,在很多問題上意見相左,誰也不愿意妥協,因而經常硬碰硬。在這樣的相處模式之下,畢加索開始動手毆打多拉馬爾,并且多次將多拉馬爾打暈。多拉馬爾也因此多次哭泣。畢加索不僅經常打多拉馬爾,還經常出言刺激她,使她傷心落淚。在這種背景下,畢加索以多拉馬爾為原型創造出《哭泣的女人》。當欣賞者了解了畢加索的創作過程之后,就能夠更加深刻地理解《哭泣的女人》中主人公面部的扭曲,也能夠理解畢加索刻意對其的丑化,能夠進一步地體會畢加索在創作時候的感情。
雖然抽象藝術不直接表達現實社會,不直接表現政治問題,但是創作者所處的政治環境對其創作主題和創作思路也會產生巨大的影響。通過對其進行研究,能夠更加深刻地掌握抽象美術作品的內涵。在里希特的畫作《派對》中,創作者就通過畫作來對明星托里亞尼的中產階級生活方式進行了批判。這種批判并不是來源于里希特的一時興起,而是在里希特早年的生活方式以及當時的政治環境影響下產生的,因而有著明顯的政治意味。里希特在兩德分裂之后,在民主德國生活,后來沖破阻礙到了西德。在與民主德國有著完全不同政治氣氛與創作氛圍的西德中,里希特的思想產生了極大的震撼,并且努力適應。美國當時在德國的文化藝術政策和政治政策深刻地影響西德的藝術發展,里希特也受到了深刻的影響,進而發展了其政治波普風格,這在《派對》里得到了淋漓盡致的體現。
綜上所述,運用社會學視角對抽象美術作品進行鑒賞能夠使欣賞者更加準確地理解作品所表達的內容,把握作品所表達的主題,掌握作品所傳遞的情感,這對于欣賞者鑒賞抽象美術作品有著非常重要的作用。因此,我們在對抽象美術作品鑒賞的過程中,需要靈活運用社會學的視角,通過了解創作者的生平及其所處的生活環境、政治環境等對作品進行全面、深刻和立體的了解,不斷提升對抽象美術作品欣賞能力。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十
鑒賞是小學美育的靈魂,是打開兒童美麗心境的鑰匙。一個對生活充滿熱愛、對生命充滿理解和尊重的人,總是會從不同角度去鑒賞,發現美和價值,這在教育中是一種真正的、充滿智慧的大教育觀。在小學美育中,鑒賞更是必不可少,范圍也是非常廣泛的,課堂教學的藝術鑒賞課外教材的補充鑒賞,興趣愛好的培養鑒賞,人才的賞識教育,從一幅畫,一節課,一本書,一個人,一個國家都有他值得鑒賞的魅力。下面我來談談鑒賞教學的多種形式。
一、在特定的文化意境中鑒賞。
任何美術作品都不是孤立存在的。不是真空的產物,都是在特定的歷史文化背景中創造出來的。因而在進行美術鑒賞教學時,不能單純地講技法,而要將作品回歸到原有的歷史環境中,回歸到特定的文化情境中,讓學生真正體會到作品所要表達的人文含義。
教師可介紹作品產生的時代背景和相關的歷史故事,加深學生對作品內涵的理解。如青銅器、秦俑體現了中華民族的民族精神,中國山水畫體現了意境和神宗意識,古希臘藝術體現了崇尚理想與科學的精神,文藝復興時期藝術作品體現了人文主義思想。在鑒賞中國古代山水畫時,可以放一段中國古箏名曲《高山流水》,一方面能夠集中學生的注意力,另一方面能夠促使學生理解山水畫的意境。有時還可以選擇一些具有文學情節的作品供學生鑒賞,如在鑒賞齊白石的作品《蝦》時,教師可以輕聲吟起齊白石的詩:“塘里無魚蝦自奇,也從荷葉戲東西;寫生我懶求形似,不厭聲名到老低”,幫助學生體會作者創作時的心態,盡快融入到作品的情境中來。
二、融入更多的生活元素。
偉大的教育家蘇霍姆林斯基曾經說過:“沒有一條富有詩意的、情感的和審美的清泉,就不可能有學生全面的智力發展。”可見,生活是藝術創作的源泉。生活中的美術現象俯手可拾。在美術教學時,可以密切聯系學生的生活經驗,把課內與課外、校內與校外結合起來,創造出一個宏觀意義上的美學情境。我們可以帶領學生到校園中走走,讓他們分析、評論校園建筑的布局和特色,找自己感興趣的建筑進行全方位觀察。如果有條件,我們還可以帶學生參觀當地的美術館、博物館、宗教寺廟、園林、民居;或者來到野外,那初升的太陽、絢麗的晚霞、雨后的春筍、雪中的高樓等絢麗多彩的大自然會牽動著兒童的心,為美術教育提供極好的`營養品。打破教師對講臺的壟斷,打破教科書對課堂的壟斷,開放課堂,提供多元化選擇,以真正適應課程改革的需要。比如《校園小記者》書本要求學生出一期校園小報,學習藝術字。我要求學生當一次真正的小記者,走出課堂,采訪學生和老師,以親身經歷來積累資料和經驗。在實踐中體會藝術的真諦。
三、調動多種感官,營造美的情境。
人類以眼睛、耳朵、皮膚、鼻子等多種感官去感受美,這在以美育人的美術教學課堂中尤為重要,因此應利用多種途徑加以調動。例如:精美的掛圖、優美流暢的語言、生動形象的表情、優雅的舉止、得體的服飾、悅耳動聽的音樂等等,形成了美的教具、美的語言、美的表情、美的服飾、美的音樂、使美無處不在,美貫穿始終,讓學生感到上一節美術鑒賞課就是一種美的享受,在潛移默化中受到美的熏陶。
四、提供交互式平臺。
學生鑒賞美術作品所得到的感受肯定是見仁見智的。不過,由于受經驗和能力所限,他們的看法也許是幼稚和片面的,但只要是真切的感受,我們就應該給予尊重和認可,不必強求統一。現代美術教學非常重視讓學生表達自己的感受,我們一定要有意識地為學生創造這種機會。
課堂是交互式的主平臺。教師可引導學生在鑒賞過程中討論,在討論中鑒賞,可以從對作品的題材、主題、造型要素與形式等進行討論,還可探討作品的風格,內涵,即感情、觀念、思想等。鼓勵學生在個性的基礎上大膽地表現,發表自己與眾不同的見解。積極創設生動和諧的氛圍,展開想象的翅膀,發揮創新的潛能,做到敢想、敢說、敢做、敢畫,培養學生的創新意識。
五、引入多媒體。
計算機可以將課件制作水平提高到一個新的水平。如在教學中,對于點、線、面、體的理解,以前只能枯燥地講解,現在通過計算機的幫助,教師可以成功制作出簡易動畫,演示點到線、線到面、面到體的整個運動軌跡,并運用在畫中的不同位置來觀察不同的視覺效果。從而更好地理解作品構圖。
美術鑒賞課有很強的直觀性,使用計算機輔助教學,通過數碼投影儀,就可以將作品清晰地放大展示,讓學生在鑒賞課上能夠真正地“鑒賞”。
六、滲透思想品德教育,培養健康審美情趣。
別林斯基說:“美和道德是兩姐妹”。從本質上看,不道德的事物是不美的,只有符合健康的審美心理的事物才是真實、高尚、道德的。換而言之,一個人只有接受了卓有成效的審美教育,在其發現美、評價美、追求美的過程中,形成正確的審美評判標準,才可能成為一個高尚的、有道德的時代新人。因而,在美術教育中滲透思想品德教育,是不可推卸的責任。教師應根據鑒賞作品所蘊含的豐富的內涵,挖掘和強化作品中的德育因素,將思想品德教育、行為規范教育、人格情操教育、理想和人生觀教育有機地結合到教學活動中,以實現“教書育人”的最終教學目的。
當然,在藝術教育中不僅有教師對于學生美術鑒賞的教育,更有對于學生個人的鑒賞,對人的鑒賞,遠比一副藝術作品的鑒賞更具有前瞻性,我們教育的根本是人,推動社會發展的也是人,學生就是我們國家未來的希望,世界的未來主人,因此,人才的培養就是對人的鑒賞,先鑒賞,后發展,是如今教育界流行和倡導的理念,“鑒賞”不僅僅是“愛”,更是信任、尊重、理解、激勵、寬容、提醒。通過鑒賞教育,幫助學生找到學習、生活乃至未來發展最合適的位置,讓他們將自己的個性和潛能發揮到極致,獲得生命的樂趣。
文檔為doc格式。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十一
兒童是愛美的,而且對美的事物感受很早,隨著年齡的增長,他們渴望藝術享受的心情日益增強,尤其是進入小學以后,對于美的事物的追求更為強烈。作為小學美術教育,應當順應他們愛美的要求,采取多種形式實施美術鑒賞教學。審美教育是素質教育要達到的一個重要目標之一,它對于培養學生的愛好、鑒賞能力,陶冶情操等方面都有極其重要的意義。
小學美術鑒賞教學是一種把造型藝術作品作為審美對象的感覺與感情為主導因素的心理活動形式,它與教師的引導和兒童對事物的認識、理解緊密相關,我們不妨從兒童的生理心理及智力發展方向來分析掌握兒童的鑒賞習慣和鑒賞特征。
1、強烈的色彩刺激能激起兒童的鑒賞興趣,吸引他們的注意力。藍藍的天,紅紅的花,綠蔭蔭的樹木,黃澄澄的果實,鮮明艷麗的顏色常常等使他們欣慰和喜悅,樂于接受,如果我們把黑白圖片和彩色圖片同時放在他們的面前,兒童將對彩色圖片反映強烈一些。
2、兒童在鑒賞過程中,往往注意某個細節的觀察而忽視整體或注意整體而忽視其它。例如一年級兒童在觀看繪畫作品《美麗的風箏》時,他們全被風箏上色彩艷麗的花紋吸引住了,以至于忘記了手帕的存在,變成了看花。中、高年級同樣有類似的現象,四年級的學生鑒賞工藝作品的刺繡,結果他們全把刺繡作品當作繪畫作品看。
3、兒童在鑒賞過程中,通常是憑第一印象的感覺來鑒賞作品,無意識屬性強,受情緒牽制的隨意性大。他們對作品的感受總是激動片刻、粗略領會便心滿意足,未能仔細琢磨,對作品的感受能力難于在較長的時間內持續增長。
4、兒童在鑒賞過程中,依據自己的生活經驗、見聞認識及由畫面產生的聯想對作品進行評判。對那些反映他們熟悉的生活和內心世界的兒童畫或同學、朋友的優美作品,他們大都能夠接受,并常常用來作自己的范本。例如,城市的孩子從小看見的就是整潔、光亮的柏油路,五顏六色的霓虹燈,明亮的大廈高樓,他們就感受不出繪畫作品中農村低矮的房子、稀疏的籬笆、亂的石頭和柴堆也是一種美麗。
5、為加深學生對作品的感受,視覺記憶常常需要伴之以聽覺記憶,尤其是鑒賞古今中外名作,沒有教師生動有趣的語言幫助,兒童對藝術作品的感受也不會很深。在實際教學中,許多成功的教學課都運用了音樂伴奏的教學手段,目的就是渲染氣氛,強化記憶。
》、《繪畫作品中風景的靜物》等。其特點是從小學中年級開始,鑒賞一些與學生生活接近、學生能理解和接受的中國古今優秀繪畫作品和工藝美術作品。鑒賞課內容對于教學內容有“參考資料”的作用,在鑒賞課中滲透了有關的教學內容。如第六冊的鑒賞內容是工藝作品刺繡、竹編的鑒賞,第八冊的教學內容就安排了“挑花”、“竹編”手工課。鑒賞課的優秀作品檔次高,起到了指導性的重要作用。3、高年級鑒賞內容主要是讓學生了解祖國歷史悠久的藝術文化,增強學生的民族自豪感。具體內容有:第九冊的《古代雕塑中的人物形象》、第十冊《現代雕塑中的人物形象》、第十一冊《中國傳統建筑藝術和現代建筑藝術》和第十二冊繪畫作品雕塑、工藝美術、建筑、小學內容總覽等。其特點是要求比較全面地了解我國造型藝術門類的面貌,除了已經著手的中國畫教學之外還將鑒賞的領域擴展到中國優秀古建筑、雕塑、工藝美術作品中去。
根據美術鑒賞教學的目的、任務及自身的特殊規律,我國的小學美術鑒賞教學的組織形式可以分為專題欣賞課、隨堂鑒賞課和現場課三類:
1、專題鑒賞課。專題鑒賞課是課堂教學的方式,是小學美術鑒賞教學主要形式(我們前面例舉的內容都是專題鑒賞內容),它指的是整個課時內組織學生專門對某些作品進行鑒賞的課業。我們以第十冊的鑒賞內容為例談一談專題鑒賞課的課堂教學模式。這一課是鑒賞中國傳統建筑藝術,教材上共提供了十幅有關傳統建筑藝術的照片。教師首先要明確教學目的,即通過本課教學讓學生獲得哪些方面的知識?起什么作用?本課的教學目的應讓學生初步了解我國傳統建筑的藝術特點,懂得建筑的三大要素,使學生受到美的熏陶,增強民族自豪感。在教學過程中,讓學生通過觀察、回憶和比較,了解“傳統”二字與“現代”的區別,再進一步引導學生了解祖國悠久的建筑史及燦爛的建筑文化,了解宮殿、樓閣、亭臺、寺廟、佛塔、陵墓、民居等獨樹一幟、風格迥異的建筑藝術特點。
進行專題鑒賞教學,教師在教學過程中可采用談話法、討論法、伴音、放錄音、幻燈等手段調節學生的有意注意和無意注意,可采取分析一幅作品后及時提出問題,讓學生思考。要啟發兒童觀察分析,鼓勵他們踴躍發言,各抒己見,積極討論。
2、隨堂鑒賞課。隨堂鑒賞課是指在繪畫和工藝(包括寫生、創作、圖案、塑造、手工制作)課業中所穿插進行的鑒賞。這種鑒賞方法在教學過程中運用得很多,比如:我們每一課都安排了范圖及資料,教師指導學生觀看講解,指出作品美在哪里。又如:為了使低年級學生能在蠟筆的涂色中提高色彩能力,可引導學生對素描知識的加深而出示一些合理范畫,這就是隨掌鑒賞的教學過程。
3、現場鑒賞。現場鑒賞是一種在課堂教學之外的美術鑒賞形式,是指在較長時間內到現場和實地察看所進行的鑒賞教學。例如:組織兒童參觀美術作品展覽和博物館中陳列的美術作品,訪問畫家、工藝美術家、雕塑家并觀看其技法表演等。
條件稍差的農村,有關鑒賞課的內容應結合本地具體情況作有效的靈活調整。比如我們上《古代傳統建筑》這一課時,就完全可以帶學生到陶公廟去參觀,讓他們了解足夠的知識后,民族的尊嚴與自豪感自然就出來了。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十二
要討論藝術與美的關系,首先需要分別討論什么是藝術,什么是美。
藝術具有社會本質、認識本質和審美本質。藝術是一種社會意識形態,是經濟基礎的上層建筑。藝術這種社會事物是一種相對于物質關系的社會意識形態;是建立在一定經濟基礎之上,并從根本上說是為經濟基礎所決定的上層建筑,它反映經濟基礎,也反作用于經濟基礎。藝術是一種特殊的社會意識形態。藝術以特有的方式“掌握”世界,藝術是對世界的一種認識,康德就曾把藝術看作是一種天才的表現。另外,席勒和斯賓塞等人認為藝術是游戲的產物,來自過剩的精力而不帶功利性。近年來,我國理論界不斷有人重復列夫·托爾斯泰和克萊夫·貝爾等西方理論家的說法,藝術不是認識或主要不是認識,是情感的傳達和心理功能的表現;或認為藝術就是單獨的形式構成等。
對于美是什么的探討,中國與西方的觀點是不同的。在西方,美學研究的歷史是源遠流長的。西方美學史上對美的本質的探討已有兩千多年的歷史了。但歸納起來,不外乎這樣兩種意見:一種是從精神世界去探討美的本質,把美本質最終歸結為絕對理念、絕對精神,或主觀意識、審美感受,從哲學的根本問題上顛倒了物質與意識的關系,這條途徑,顯然是唯心主義的。另一種是從客觀世界的自然事物出發探索美的本質,把美本質最終歸結為自然事物本身的某種感情特征和屬性。這一思維路線肯定美在生活或美在客觀事物本身,有其正確的一面,但由于它們一般都離開了人的社會存在,不懂得社會生活的本質是實踐的,不能從主客體在實踐中的辯證關系來探討美的本質,帶有明顯的直觀的缺陷,這條途徑是形而上學唯物主義的,即機械唯物主義或舊唯物主義的。
中國的美學思想同樣是源源流長的。在中國歷史上,不但許多哲學家的著作中都有美學思想,而且在歷史歷代著名的詩人、畫家、戲劇家、音樂家、書法家??所留下的詩文理論、繪畫理論、戲劇理論、音樂理論、書法理論中,也包含著豐富的美學思想,往往還是美學思想史中的精華部分。但中國與西方美學史關于本質的探討有很大的不同。首先表現在,歷史美學史在探討美本質時,直接與世界觀聯系起來;而中國則與世界觀的聯系不那么直接和緊密。其次,中國美學史上許多美學范疇,如氣韻、風骨、妙悟、神韻、境界等等,是西方美學史上聞所未聞的。這些美學范疇雖然有許多辯證法思想,豐富了對美本質的研究,但由于個人的解釋不同,顯得比較零碎、雜亂,不如西方的某些美學專著寫得系統、明晰。
藝術既能根據美的現實而創造藝術美,也能根據丑的現實而反映現實丑,并且通過審美創造使現實丑轉化為藝術美。例如一個出賣肉體的妓女,在她年老的時候,原先那豐滿、富于曲線和青春魅力的人體的美消失了,變得畸形、駝背、形同枯槁。在現實中,這樣的人體顯然是丑陋的。但在羅丹的雕刻名作《老妓》中,現實的丑神奇地化成了藝術的美。羅丹自己在解釋這個問題時說:“平時的人以為凡是在現實中認為丑的,就不是藝術的材料——他們想禁止我們表現自然中使他們感到不愉快的和觸犯他們的東西。這是他們的大錯誤。在自然中一般人所謂‘丑’,在藝術中能變成非常美。”
由此可見,不是每件藝術作品看起來都美,但每件藝術作品都具有藝術美。藝術美指的是藝術作品的美,是由創作主體的審美認識而產生、“按照美的規律”并為著美的目的而創造的事物的美。讓我們學會去欣賞藝術作品的藝術美,而不是只從表面觀看其是美還是丑。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十三
引言???????????????????????????????????.(2)。
第一章兩宋繪畫的發展??????????????????????????..(2)。
第二章兩宋繪畫取得的成就????????????????????????..(3)。
第三章兩宋繪畫對現代教育的影響?????????????????????..(5)。
結語???????????????????????????????????.(5)。
參考文獻?????????????????????????????????.(6)。
淺談兩宋繪畫作品的現實意義。
引言。
隨著讀圖時代的來臨,越來越多人往往都會借助視頻、動畫、圖形、圖畫等形象媒體來傳文達意,激起觀者想象和思想的情感漣漪。而繪畫作為一種最為直接的表達方式,在我們的視覺文化教育中起著不可替代的作用。
宋代繪畫是在中國文化藝術史上具有重要的地位和深遠的影響,是一個繼往開來,集中國古代繪畫之大成的光輝時期。宋代繪畫的發展,成就以及對現代教育的影響都是值得我們去深思熟慮的。
正文。
第一章兩宋繪畫的發展。
宋朝時,繪畫藝術達到了全面發展,繪畫作品更是極其豐富,繪畫技法完善,畫家風格更是面貌繁多。同時,隨著繪畫的發展,又有一些文人加入畫家的行列,開創了中國繪畫的文學化時期。兩宋繪畫作品中,成就最高是山水畫,次之是花鳥畫,后是人物畫,特別是山水畫創作可以說達到了繪畫頂峰。
1.山水畫。
北宋的山水畫,作品以傳統水墨為基礎,多表現北方渾雄壯闊的自然山水,借山川表現內心世界,強調寫意畫法:“信筆為之,以煙云掩映,樹木不取工細,意似便已。”【1】對山水畫的創造,更在于對真山真水的深切感受。南宋的山水畫,在格局上脫胎于青綠,而參用水墨,調和兩派,筆法蒼勁,水墨淋漓,具有獨特的風格。
宋代山水畫的人文精神,不僅表現在畫面中蘊涵著氣與質的美,還表現人與山水意理的滲透,山水需有生命,山水畫中“天真、寫真”等創作思想,都蘊涵著美的本質和藝術生命的內涵。在山水畫中,就是要從自然的變化、社會的變化、萬物之情中探尋新的藝術形式。發現日新之時勢,在具體生命性中,發現道德之美和生命價值。
2.花鳥畫。
宋代是中國花鳥畫的成熟和鼎盛時期,在應物象形、意境營造、筆墨技巧等方面都臻于完美。北宋的花鳥畫主要繼承五代傳統,畫法多宗徐熙、黃筌二體,而黃體“鉤勒填彩,旨趣濃艷”【3】的富貴風格更為世所尚。更是由于宋徽宗趙佶對繪畫的特殊愛好,在其大力倡導下,花鳥畫以院體為主流進一步向工筆寫實發展,筆法工整細膩,使工筆花鳥畫達到顛峰水平。并且此風綿延至南宋宮廷,花鳥畫創作長盛不衰,并呈現多樣化的局面。
宋徽宗《芙蓉錦雞圖軸》。
3.人物畫。
在宋朝,人物畫主要包括兩部分,其一是人物故事畫,這些畫多是出于某種政治宣傳的需要。其二,是風俗畫,這是一種反映城鄉生活和社會風俗的人物畫,是隨著宋代城市經濟的發展和市民文藝創作的繁興而興起的,反映的社會面之廣,人物階層之豐富,都是前所未有的,其意義已經超出了美術的范圍。
宋代人物畫的特點是注重表現人物的現實性格和具體神態,或者說是形神兼備。人物畫是以人物活動為主要描寫對象的中國畫傳統畫科.宋代繪畫是中國繪畫藝術發展的高峰.宋代的人物畫題材多樣,如佛教畫、肖像畫、工筆重著色人物畫、經史題材畫、風俗畫、減筆人物畫等等.它所反映的現實生活內容之廣泛,在古代繪畫史上是極為突出的.它運用多彩優美的藝術形式,創造了很多的藝術表現手法.宋代人物畫的成熟和完備,進一步說明了宋代繪畫是中國古代繪畫的鼎盛時期.1、在繪畫技法上,有新的突破,出現了各種畫風。
燕文貴的《七夕夜市圖》。
第二章兩宋繪畫取得的成就。
北宋初期,人物畫師法吳道子,花鳥畫遵循黃筌體制,山水畫主宗荊、關傳統。北宋中期,畫風呈現出較顯著變化,人物畫創“白描法”,大大豐富了線條的表現力,山水畫更真實細膩地表現大自然的微妙變化,花鳥畫發展了水墨法,文人畫也在此時倡興。北宋末至南宋初,人物畫中的風俗3題材成就突出。南宋時期,山水畫變革顯著,“南宋四大家”創立了新的“院體”山水畫風,花鳥畫發展了水墨寫意法,并形成了諸多文人水墨花卉畫派,人物畫中也出現了水墨寫意的“減筆畫”[2]。
山水畫在北宋強調“師法造化”,注重圖真和格法,描繪地域風貌、氣候變化具體精微,同時也發揚“中得心源”的傳統,對景造意,融入真切感情。南宋山水重視意境創造和感情抒寫,畫法簡練、潑辣。花鳥畫在北宋是以工整精細的畫法為主,注重寫生,狀物真實。南宋興起文人水墨花鳥畫,強調傳情達意,抒寫主觀情感,喜繪梅蘭竹菊四君子題材,人物畫北宋時盛行故事畫和風俗畫,畫法繼承了唐代傳統,工整寫實,又有一定新創。南宋人物畫多取歷史題材,借古喻今,在安排情節、突出主題、刻劃內心等方面,更富意匠。
2、宋代的文學藝術開始強調主體和客體的相互融合。
3、人物風俗畫直接反映宋代城鄉生活和社會風俗。
人物畫所反映的社會面之廣,人物階層之豐富,都是前所未有的,其價值意義不僅在藝術上的畫法、創作技巧和表現手法的獨創性,也是研究宋代文明和社會背景的重要依據。在人物風俗畫里,最為杰出的是張擇端的《清明上河圖》。
其藝術成就主要體現出市俗畫在畫風態度上崇尚自然古樸,非常大眾化,在藝術技巧的運用上,講究尊重傳統,不標新立異,只求真實的表現生活。當西方還沉浸在最黑暗的宗教愚昧的統治中時,宋代繪畫已開始描寫現實。在中國繪畫史具有深遠的意義。
張擇瑞【4】《清明上河圖》。
第三章兩宋繪畫對現代教育的影響。
1、激發愛國主義情感。當欣賞宋代繪畫時,我們都會為中國文化的博大精深感到自豪,宋朝大部分時間都處于動蕩不安之中,一些文人借助繪畫,通過對大好河山,一草一木的描繪中,抒發自己的愛國情感,表達自己的愛國之情,所以畫面背后所深藏的愛國主義情感,能激起無數炎黃子孫的共鳴,是我們進行愛國教育的優秀題材。如范寬的《雪景寒林圖》,所表現的是北方雪景山水,在這幅作品中,范寬創造了一個純化境界,畫中群峰積雪,千里冰封,近景枯木交錯,寒水深湛,中景岸渚汀州。遠景白雪茫茫,天深山亮,人們感受到一種懾人心魄的魅力。
范寬的《雪景寒林圖》。
2、宋朝繪畫的一些畫風、布局,對我們進行網頁制作、平面設計、影視動畫制作等方面,具有一定的審美導向作用。同時,也是我們進行靈感思維訓練的有力工具。靈感思維是視覺藝術思維中經常使用的一種思維形式。在創作活動,中,人們潛藏于心靈深處的想法經過反復思考而突然閃現出來,或因某種偶然因素激發突然有所領悟,達到認識上的飛躍,各種新概念、新形象、新思路、新發現突然而至,這就是靈感。但是靈感的出現是不是偶然性的。宋朝繪畫,以其風格多樣、作品眾多,是進行靈感思維訓練的有力工具。
結語。
宋朝繪畫藝術達到了全面發展,繪畫作品極其豐富,繪畫技法完善,畫家風格面貌繁多,不僅促進了中國繪畫藝術的發展,具有很高的藝術價值,而且對現代教育也產生了深遠的影響。
對兩宋繪畫的發展和所取得的成就的概述不僅僅只是如此,由于所持資料不充足,僅提供了以上所描述的內容,它還可以繼續從歷史背景以及人的思想方面進行深入探討。
參考文獻。
1.報刊。
【1】山東省職工教育辦公室。
《現代企業教育》。
山東省濟南市。
現代企業教育雜志編輯部。
2007(6)。
【3】。
http:///view/3.圖書。
【4】呂曉。
《西北美術》---試論宋代風俗畫(3):陜西省西安市。
陜西人民美術出版社。
20026。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十四
電影精彩畫面重現:
十面埋伏電影講述了唐朝官府捕快與江湖門派飛刀門之間一場驚險刺激、撲朔迷離的追捕與反追捕的故事。而最經典的莫過于竹林打斗這一場景了。“小妹”(章子怡飾)在一片竹海中遭到官府的追殺,在危機時刻,“金捕頭”(金城武飾)出現了。在竹林逃命一幕中,小妹和金捕頭在官府追兵的追殺下寸步難行,上有在樹梢間穿梭的捕頭,下有尖竹陣攔路,腹背受敵。在被鋒利的竹筒架在中間后,眼前兩人不能再活,必死無疑。千鈞一發之際,終于!飛刀門的人出來了,居然是“阿母”(宋丹丹飾),于是兩人獲救。畫面賞析:
2004年,在張藝謀的這部《十面埋伏》的電影中,布置了一場非常詩意唯美的竹林打斗場面,而這個打斗場面的發生地就在重慶永川茶山竹海。
http:///view/?fr=ala0_1)在《十面埋伏》的這場竹林一戰中,可以說色彩非常明麗,氣韻很獨特,整個畫面滿滿的全是一片翠綠,即使是畫面的幾個人物也是著深綠色服裝,看起來給人的感覺就是很舒服很清新,獨具有一種詩化的東方美,特別是通過電影手段的放大和強化,使這一場景給觀眾帶來視覺上的美妙享受。或許觀眾在觀看電影時,可能更多的是忽略電影的具體情節,而被唯美的畫面所迷住,在看完之后,電影畫面還深深地留在人的大腦中,許久以后還會歷歷在目,細細回味時感嘆畫面精致之余,更是產生了對茶山竹海的神往之情。作為一名普通的觀眾,對我來說,這部電影到底講的是什么,現在我也記不清楚了,也并不重要了,但對于這個竹林打斗的場景卻深深地印在我的大腦中,無論何時提到《十面埋伏》,我唯一想到的就是這個畫面。同樣的,對于國外西方觀眾來說,這部電影也同樣最大程度上滿足了他們對東方美景與古老文化的好奇和想象,使他們深深感受到中華文化的美。我自認為,這個電影片段充分體現了導演張藝謀的想象力、創造力和聰明才智,應該是張藝謀執導的電影中難得的精彩片段。古代著名詩人蘇東坡曾說“寧可食無肉,不可居無竹”,竹子在中國文化中,素來有著極高的地位,它被賦予了剛正之節、虛心之德、柔韌之力和孝義之情等等美好的意義,似乎已經成為東方中國的代表詞匯,具有一種神秘的圖騰力量。而在電影《十面埋伏》對竹子的使用重點沒有單單放在竹子本身的柔韌性,對竹本身的描寫上面,而是在竹林間安排了幾組人物錯落的位置關系,并著力營造了這種微妙關系所帶來的氣氛和情調。也就是說,隨著時間的推移,竹子已不再局限于個體的利用,它不再為打斗而打斗,而更有了在電影中的群像演出。通過精心、獨到的場景設計,在這個場景中惟妙惟肖地表現出了風光旖旎的茶山竹海的神韻。
人們常說美的體現并不是單單通過幾個“漂亮”、“絢麗”、“迷人”等形容詞就能做到的。的確如此,真正的美不是源自外表,而更多的是要我們內心去細細品味、感受。《十面埋伏》中是這場竹林打斗畫面美,然而其內在的那種神韻、氣質卻需要我們以細細去品味。或許我們就會被這秀美風景所深深牽引。
《十面埋伏》劇照。
導演:張藝謀。
主演:章子怡、劉德華、金城武。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十五
班級:軟件1304姓名:王永森。
學號:20131692****正文:
這學期學習了美術鑒賞這門課,通過這門課的學習,讓我認識到美術鑒賞是一門對美術作品進行欣賞、感受、分析和判斷的一門學科,這門課讓我對美術有了新的認識,新的觀念和理解。同時,也提高了個人修養。就美術而言,有中國的和外國的,而中國的又有古代的近現代的,其中又包括很多類,有繪畫,雕塑,建筑,園林藝術等,美術可謂所涉及的種類之多,范圍之廣,中國的和外國的各有特色。下面我們就來說說中國的美術及外國的美術。
美術,就中國來說,從古代就非常有特色,先從繪畫說起,其種類有很多,根據技法的不同,可分為工筆和寫意兩種,前者強調調以線造型,只表現物體的固有色,拋棄環境對物體的影響,后者也強調以線造型,但是更強調筆墨的感覺,曰:有筆有墨謂之畫。色彩遵循“色不礙墨,墨不礙色”的法則。利用生宣紙滲透性強的特點,充分發揮毛筆和墨的功能,表現出墨的焦、重、濃、淡、清的特點。不管是工筆還是寫意。都不強調對光的刻畫,只表現物體本身的固有色,和物體本身的陰陽向背。對空間的刻畫,采用意象空間的方式。而近現代的繪畫與古代的繪畫略有不同。
然后我們可以再看看中國的雕塑,因古代社會制度、文化、哲學與宗教,都不同于古代希臘,中國古代又重禮教,尊鬼神,藝術重心傾向于工藝美術,在禮器、祭器上發揮藝術天才,并且同樣也形成傳統,影響深遠。從陶器、青銅器、玉器及漆器等工藝品發展出以裝飾功能為主的實用性雕塑,在歷代都占有主流地位。中國有中國的歷史和文化特殊性,也有其藝術的特殊性。綜合上述分析我國古代雕塑藝術作品特征表現這幾個方面:有中國古代雕塑的裝飾性。無論是人物還是動物,也無論是明器藝術、宗教造像還是建筑裝飾雕刻,都反映著傳統悠久的裝飾趣味。中國古代雕塑具有明顯的繪畫性。中國古代雕塑和繪畫都有著原始工藝美術,二者相互結合相互補充,中國雕塑和繪畫具有審美要求上的一致性。還有一個特點就是意象性,西方雕塑從古希臘時期起,就努力摹仿再現自然,寫實性極強。中國雕塑和繪畫很遲才脫離工藝美術的母體而獨立門戶。我們必須換一種眼光,使用我們自己民族的藝術標準和審美習慣,來欣賞中國古代雕塑“以形寫神”的藝術效果。感受到一個藝術品所傳達的人的生命力、精神狀態和宗教境界等等形而上的東西。所以雕塑藝術對我們生命認識有很大的影響。
當看完中國雕塑后,中國的建筑也是一種藝術,在古代,以木質材料為主,有很多特色的建筑,如故宮。其中以宮殿和都城規劃的成就最高,突出皇權至上思想和嚴密的等級觀念。其次,又特別注重群體組合的美,或取中軸對稱院落式布局,或為自由式,以前者為主。還有注重與自然的高度協同,尊重自然。然后,藝術性格特別重視對中和、平易、合蓄而深沉的美的追求。中國建筑藝術是中國人的倫理觀、審美觀、價值觀和自然觀的深刻體現。在漫長的發展過程中,中國建筑始終保持了自身的獨特性格。中國的建筑藝術,深刻影響著我們的生活,一直持續到現在。
再說說中國的園林藝術,中國的園林藝術已經有了三千多年的歷史了,并且在不斷的發展中逐漸形成了具有民族特色的風格。中國園林藝術與西方的幾何形園林藝術不同,中國古代園林綜合了建筑繪畫雕刻以及詩文等多種藝術。將自然山水的景色濃縮、集中到庭院之中是中國園林的一大特色。中國古典園林的園景上主要是模仿自然,用人工的力量來建造自然的景色,園林中除大量的建筑物外,還要栽花種樹,用人工仿照自然山水風景,參以詩詞的情調,構成許多如詩如畫的景。除滿足造園者滿足居住上的享樂需要外,更重要的是追求幽美的山林景色,以滿足精神上的享受。中國古典園林經常用詩詞書畫渲染氣氛,提升意境。這就是中國古代園林藝術的高超技藝,特點十足,中國近現代的園林藝術有很多都是模仿古代的設計特色而構建的,很有古色古香的味道。
外國的繪畫,很強調對色彩的運用,這是西方與中國繪畫的本質區別。從實際上來說,西方傳統繪畫并不是不講藝術,只不過是在講究藝術性的同時,兼顧著諸多非藝術性的方面。這大概就是傳統繪畫區別于現代派繪畫的重要標志。西方傳統繪畫的另一個特點,是強調描述。長期以來畫家們一直是把有效地表現故事和傳說、描繪具體的情節,以表達某種寓意或象征,當作自己的任務。西方傳統畫與現代繪畫差異,還反映在對于所謂再現的不同態度上。對于傳統繪畫來說,再現是其根本所在,也可以說是西方傳統繪畫的基本目標。西方繪畫畢竟與中國繪畫有所不同,各有特色,當談到西方繪畫時,我們會想到許多與中國不同的地方,這可能也受著文化習俗與崇拜信仰的影響,再加上宗教等的一些,差別肯定很大,所以,我們要用不同的眼光來看待西方的繪畫。
不光有繪畫,還有外國的雕塑,因為受地理位置影響,以及文化差異,宗教信仰的不同,西方雕塑與中國的雕塑藝術也大有不同,所以說中西方雕塑藝術的題材與形式上的不同由地理環境和社會組織結構的不同所決定。主要以歐洲為中心,代表作品有很多,其中以古希臘雕刻,古羅馬雕刻,中世紀雕刻,文藝復興時期雕刻等。其次,又由于觀念意識,思維模式不同所造成的中西雕塑在表現方式上的差異。當對比西方文化時你會發現,中國的傳統文化是追求的是統一的整體,而西方則是把一個整體分為不同的部分,西方文化重視的是邏輯推理的思維模式,結合了古希臘的科學主義與理想主義,為西方雕塑藝術奠定了基礎,而中國的雕塑則強調直觀意識思維方式,通過直覺來感悟,體驗把我對象,著兩種思想意識上的差別形成了中西雕塑藝術的不同。然后,中西雕塑的也表現在功能和類型上的差異。從這些就可看出中西文化差異也表現在雕塑藝術層面。
與中國的不同,外國的建筑,和其他的如繪畫,雕塑也差不多,都受本土地理環境與文化影響著,自然也和中國的不同,同樣我們要從不同的角度去看,才能深刻了解與體會和感受到西方建筑藝術的特點。西方建筑每每以巨大的體量和超然的尺度來強調建筑藝術的永恒與崇高。它們具有嚴密的幾何性,常常以帶有外張感的穹隆和尖塔來渲染房屋的垂直力度,形成傲然屹立,與自然對立的外觀特征。古代埃及建筑文化的代表——金字塔與神廟,便突出表現了這一特點。金字塔是埃及法者或貴族的陵墓,古埃及人信奉靈魂不死的觀念,認為死后永久保存肉體,便可在天國求得永生。由此,埃及法老在世時均要為自己營建代表永恒信念的金字塔。金字塔與我國古代王陵絕然不同,它不帶有“入土為安”的陰柔之美,也不在深埋地下的地宮中去創造宛若人世間的富庶華麗生活的地下天堂,而是以最簡明有力的幾何形式,集中表現出一種與世長存的永恒主題。從藝術哲學觀念來看,位于尼羅河西岸開羅近郊的吉隆金字塔群,正是以其巨大、單純、簡潔、穩定的造型,在廣闊、原始、渾樸的大漠中,表現了一種超自然的純陽剛之美,而產生了強烈的紀念性——神圣,永恒,莊嚴,崇高。所以像金字塔這樣的建筑自然在中國不會出現,說到這,讓人無法想象,西方古代的技藝是如何的高深,現代的人們都無法解開金字塔之謎,這還需要我們慢慢去探索,慢慢去發現,去欣賞更多的美,更多的藝術。
總之,美術鑒賞是一門讓人們更加深刻去認識美的課程,可以提高我們的人生修養,我們要不斷的去學習,去體會,去感受。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十六
美術鑒賞課雖然結束了,但卻讓我受益匪淺,老師給我們看的紀錄片讓我了解了中國及世界其他國家的美術發展進程,讓我感受到藝術給人帶來的美感,也讓我更善于發現生活中的美,審美觀也有了很大的提高。在我們的課程中,我最感興趣的是以莫奈為代表的印象畫派,所以我的論文是以《日出印象》來看印象畫派。
清晨的海港,海面上薄霧彌漫,一輪紅日正從地平線冉冉升起,給清涼的霧氣和粼粼的海面渲染了淡淡的紅色。幾艘小船正緩緩駛來,遠處的貨輪也開始工作了,整個海港在曙光中慢慢蘇醒,陣陣暖意正隨著那輪紅日撲面而來,破曉前微涼的霧氣也在漸漸散去。在由淡紫、微紅、藍灰和橙黃等色組成的色調中,一輪生機勃勃的紅日拖著海水中一縷橙黃色的波光,冉冉生起。海水、天空、景物在輕松的筆調中,交錯滲透,渾然一體。近海中的三只小船,在薄霧中漸漸變得模糊不清,遠處的建筑、港口、吊車、船舶、桅桿等也都在晨曦中朦朧隱現??這就是三十二歲的莫奈給我們的日出印象。靜謐的,朦朧的,深邃的,富有韻律,富有節奏的。一種素描的風格,一種詩的意境。
在十九世紀的法國,當一些前衛的藝術家已經厭倦了新古典主義的條條框框,陳舊的題材,宏大的場面,理性的構圖,完美的人體,這一切新古典主義的核心傳統都已經成為束縛,這些藝術家渴望沖破羈絆,盡情地抒寫眼前的世界,抒發內心的向往。于是,一些新的繪畫流派相繼產生,其中對后世有著巨大影響的就是印象派,他的領袖就是法國人莫奈,而這幅《日出印象》也是最具代表性的一幅,同時更重要的是“印象派”這個名字便從這幅畫得來。
但是印象派的出現并不是空穴來風,它的出現有其復雜的淵源。可以追溯到文藝復興,人們的自我意識開始慢慢增強,畫家也開始越來越尊重自己的主觀感受,希望表現自己眼前真真切切的世界和內心真實的感情。而且這也是科學技術的發展,吸收了自然科學對色彩的研究,人們漸漸發現,物體的色彩并不是一成不變的,比如一座教堂是灰色的,但是它在朝陽的照射下就變成了金色,當夜幕降臨它又變成了黑色。所以環境和光的變化,物體的顏色是隨之發生變化的。印象派畫家就是抓住這瞬息萬變,轉瞬即逝的光與色的印象,然后用自己的筆記錄下眼前的景色和自己內心的感受。
莫奈覺得沒有什么比這更重要,只有這樣才是真正的價值和美好所在。他專注于每一個細微的光彩的變化,它的畫面以一種超乎想象的靈動性散發著色彩的生命力。在他的畫中,那些色塊似乎在人們的眼前不停的跳躍,融合,使觀眾不知不覺中被帶動被感染。《日出印象》便給人這種感覺,我們似乎站在海港不遠處一個公寓的窗邊,眼前旭日正在冉冉上升,驅走清涼的霧氣,帶給我們新的一天。
紅日冉冉上升,陽光由柔而強,大地迎來光明,一個個連續的變化的瞬間組成了動態的畫面,由他們構思自己的圖畫,讓他們表現自己風格。而印象派繪畫的最重要的特點之一,就是捕捉動態大自然的一瞬間,把它定格,將它畫出。
不再把自己關在畫室里閉門造車,不再重現虛構的傳說故事,他們帶著折疊式手提畫架,背著木制顏料盒,搭起遮棚,要著干糧,到野外去寫生作畫,把親眼看到的搬到畫布上,把實際發生的記錄在作品中,把室內繪畫變成戶外藝術。
莫奈選擇他觀察日出的地點,不是一望無際的原野,不是山巒起伏的高原,而是他生活了多年的勒阿弗爾港口。他熟悉這里的海岸景色,他脊戀這里的水上生活,他甚至敏感這里的氣候變化,所以這幅風景畫充滿了生活氣息,人文的蹤影。水光相應,煙波渺渺。幾葉扁舟畫龍點睛,給畫帶來了生氣,船上的人若隱若現,給畫賦予了靈魂。
繪畫不是攝影。照片是原封不動地反映外在世界,每一個細節,不管放大多少倍,都絕對真實,都忠于生活。而一幅好的畫,卻能做到高于生活,用獨特的表現手法,經過觀眾自己視覺的參與,更加栩栩如生,更加活靈活現。這就是我們常說的,不求形似,而求神似。
我們常常喜歡傳統的經典的繪畫,喜歡那勻和的色彩細膩的筆法,喜歡那維妙維肖,細致入微的表現。其實這往往是把繪畫和攝影的功能混為一談。而印象派,是對傳統手法的反叛,小筆觸,色彩分割的畫法,近亂而遠和,近粗而遠勻,這開創了現代藝術的先河。此后,后印象主義,表現主義,立體主義,超現實主義,抽象主義,風起云涌,爭奇斗艷,畫家越來越注重于繪畫的形式,而忽略甚至脫離它的情節內容。一直到了現代的抽象派,繪畫成了純粹的色彩組合,而其內容已經無從可知了。
這一切都起源于莫奈,他不愧為印象派之父,首先把自然的真實性降低于色彩表現形式之下,把理想化的主題排斥在繪畫目的之外,他為著運用色彩去作畫。從此藝術不再是描繪對象的附庸,而有著獨立的品格和自主的權利。
歷史上沒有一個畫家,象莫奈那樣自覺地運用這樣的原理,針對同一主題,專門描繪不同季節,不同光線和不同天氣狀態下的色彩變化,這類作品被稱之“連作”。他會在同一地點支上幾幅畫架,每天在依次特定的時間在特定的畫架上作畫,周而復始,來捕捉同一對象在不同時間下的不同色彩。
由此我們來看19世紀的的法國,在“浪漫”以前,其實有很長一段時期的固板和黑暗。那時,法國畫壇由官方學院派主宰,畫等級森嚴。年輕人想走藝術之路,路漫漫、荊棘重重:首先要進美術學院聽課,畫《圣經》故事或以希臘羅馬歷史題材的學院畫參加比賽,獲獎者到意大利進修,然后作品在沙龍展出,被美術學院聘用,最后進法蘭西美術學院,才得以修成正果。
于是就有一部分青年畫家反對官方學院派的墨守成規和獨斷專行,要求藝術上的革新和創作上的自由。他們經常聚集在巴黎的蓋爾波瓦咖啡館,交換對藝術的見解,共同尋求藝術創新道路。
當時隨著科學的發展,光學和色彩學的很多研究成果問世。追求創新的畫家們深受這些成果的影響和啟發,把它們直接運用到藝術法則上,如:他們認為自然界的一切物體的色彩都是七種原色組合而成的太陽光的照射的結果。在不同的時間、環境、氣候等客觀條件下,物象受不同的光的支配而產生不同的色彩,如果離開了光和色彩便沒有世界。
因此,印象派和古典寫實派的首要區別就在于,它把表現“光”和“色彩”的綜合效果成為畫家繪畫的首要任務,而具體的物象只是傳達光和色彩的媒介,其本身的意義成為次要。所以我們在印象派的畫中看到的是充滿陽光和空氣感的色塊組合,大筆大筆的色塊組成畫面,展示色彩斑斕的與過去完全不同的視覺效果。其次,由于陽光、空氣等環境是瞬息萬變的,捕捉“光”和“色彩”帶來的瞬間“印象”,便成了畫家的另一任務。于是他們把畫架搬到室外,面對自然進行寫生,以迅速的手法把握瞬間的“印象”。印象派畫家們把戶外寫生發展到最高度,展示出大自然不尋常的豐富燦爛的景象。再者,在構圖上,印象派發展也可以說是夸大了古典主義的繪畫的透視原則。対透視造成的物體大小形變加以強調,造成一種別致的“第一印象”的效果。另外,在造型上,印象派舍棄物體的邊緣輪廓線,代之以較為含蓄的色彩過渡或強烈的色彩變換。也就是說是翻轉了造型和色彩的關系,讓造型服從于色彩,產生一種光影的朦朧。
所以說印象派是19世紀中葉歐洲藝術從現實主義向現代主義過渡的重要階段,印象派畫家以創新的姿態登上法國畫壇,其鋒芒針對陳陳相因的古典畫派和矯揉造作的浪漫主義。印象派畫家吸收了寫實主義繪畫的營養,在繪畫中開始對室外自然光的研究和表現。根據“物體的色彩是由光的照射而產生,物體的固有色是不存在的”這一當時最新的光學理論,印象派畫家認為,景物在不同的光照條件下有不同的顏色。印象派畫家倡導走出畫室、去戶外寫生,力求真實地刻畫自然,直接描繪陽光下的風景和日常生活,摒棄16世紀以來狹隘的褐色調。印象派的代表畫家有馬奈、莫奈、雷諾阿、德加、西斯萊、畢沙羅等。在印象派之后,塞尚、高更和凡·高都認為繪畫不能僅僅像印象主義那樣去模仿自然光中的客觀世界,而應該更多地表現畫家對客觀事物的主觀感受,這就是大名鼎鼎的“后印象主義”三劍客。此后,現代主義的藝術潮流層出不窮,世界藝術形式的大變革開始了。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十七
這學期我有幸上了美術鑒賞課。老師為我們介紹了有關繪畫、建筑、雕塑等方面的知識。使我對藝術產生了一定的興趣。在這里,我就淺談一下對藝術美特征的一些認識。
藝術美是指各種藝術作品所顯現的美。藝術美作為美的一種形態,它是藝術家創造性勞動的產物。藝術家的創作活動作為一種精神生產活動,從本質上說,也是人的本質力量的定向化活動。因此,藝術美也就是人的本質力量在藝術作品中通過藝術形象的感性顯現。
藝術美包含著兩個方面的內容,一方面藝術是對客觀社會生活反映,另一方面藝術又凝聚著藝術家主觀的審美理想和情感愿望。也就是說,藝術美既有客觀的因素,又有主觀的因素,這兩方面通過藝術家的創造性勞動互相滲透、彼此融合,并物化為具有藝術形象的藝術作品。因此,藝術美的主要特征便集中表現為:形象性、主體性、審美性等基本特征。
(一)藝術美的形象性。
藝術美的基本特征之一是形象性。或者換句話說,藝術形象是藝術反映生活的特殊形式。所謂形象性,是指任何藝術作品都必須具有生動、具體、具有一定觀賞價值的藝術形象。普列漢諾夫曾經講過,藝術“既表現人們的感情,也表現人們的思想,但是并非抽象的表現,而是用生動的形象來表現。這就是藝術的最主要的特點”。各個具體的藝術門類,它們所塑造的形象具有各自不同的特點,如繪畫、雕塑、攝影、書法等塑造視覺形象,音樂塑造聽覺形象,戲劇、影視塑造綜合形象,語言藝術塑造不能直接感受到的文學形象等。但無論如何,形象性是任何藝術種類都不可缺少的,是藝術美的基本特征。二)藝術美的直觀性。所謂直觀性,就是具體生動性和直接可感性,它能夠直接作用于人的感覺器官而在大腦中產生感覺、知覺和表象,并進而產生聯想或想象。這是因為任何藝術美總是由形象的美決定的。而一切形象又都是直觀的。有些藝術作品中,藝術美的直觀性表現得十分明顯。例如意大利文藝復興時期著名美術家達·芬奇的優秀肖像畫《蒙娜麗莎》。在另一些藝術作品中,藝術美的直觀性雖然不如上面所說的那么明顯,但是,它們也直接作用于我們的感覺器官,使我們經過聯想或想象,在腦中產生出美的形象。
(三)藝術美的審美性。
藝術美的第三個基本特征就是審美性。從藝術生產的角度來看,任何藝術作品都必須具有以下兩個條件:其一,它必須是人類藝術生產的產品;其二,它必須具有審美價值,即審美性。正是這兩點,使得藝術品和其他一切非藝術品區分開來,也使得藝術美與自然美區分開來。
(四)藝術美的主體性。
藝術美還有一個基本特征,就是主體性。如前所述,藝術作為一種特殊的社會意識形態,藝術生產作為一種特殊的精神生產,決定了藝術美必然具有主體性的特征。毫無疑問,藝術美來源于現實生活并反映現實生活,但是,這種反映絕不是簡單的“模仿”或“再現”,而是融入了創作主體乃至欣賞主體的思想情感,體現出十分鮮明的創造性和創新性。所以,主體性作為藝術美的基本特征之一,不但體現在藝術創作上,而且體現在藝術欣賞中。
(五)藝術美的協調性。所謂協調性,最根本的是指內容和形式的統一,也就是說以完全美的藝術形式表現真實的生活內容。藝術作品的美,表現在形式同內容有機地聯系一在起,并且由內容來決定,而內容又僅僅在一定的形式之中。這主要是由任何藝術美總是生活的反映來決定的。
(六)藝術美的典型性。所謂典型性,就是藝術作品中的形象既具有鮮明獨特的個性又能反映一定社會本質的某些方面,并寄寓著藝術家的審美理想和審美情感。恩格斯要求作家塑造“典型環境中的典型性格”,就是指的這種典型性。毛澤東同志所說:“文藝作品中反映出來的生活卻可以而且應該比普通的實際生活更高,更強烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更帶普遍性。”也是指的這種典型性。藝術美的典型性這一特征,同樣是由藝術美的基本內容決定的,它是人對于美的理想的追求和體現。
(七)藝術美的民族性。所謂民族性,就是各民族在長期的共同生活過程中形成的各自的審美理想和藝術形式的特點。換句話說,任何一件藝術作品中的美都必然具有產生這種美的各個民族的不同特色。這是由于任何一位藝術家都從屬于一定的民族,他的作品中的美必然不能超脫他所在民族的整個歷史。
隨著時間的推移,美術鑒賞課即將結束。很感謝老師為我們提供了那么多有關藝術方面的知識,彌補了我在藝術知識上的不足,也使我對藝術產生了興趣。希望在今后的學習生活中,我能繼續汲取藝術方面的知識,不斷充實自己,豐富自己,提高自身的內涵。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十八
論“中國美術史宋元明清時期”
藝術,從人類起源而誕生而且隨著人類精神生活的提高而不斷發展,不斷完善。現在的藝術通常可以從三個層面來認識。第一是從精神層面,把藝術看作是文化的一個領域或文化價值的一種形態,把它與宗教、哲學、倫理等并列。第二是從活動過程的層面來認識藝術,認為藝術就是藝術家的自我表現、創造活動,或對現實的模仿活動。第三是從活動結果層面,認為藝術就是藝術品,強調藝術的客觀存在。而在中國美術“這個專門名詞,在中國是從”五四"新文化運動開始被文藝家和教育家普遍運用的,但后來,中國的文藝界,和美術界逐漸把藝術和美術分離開來,藝術成為表現人類情感的一門學科,而美術便成為了藝術的一個分支,用來表示視覺上的藝術效果,例如墨水畫,雕刻,等其他表現形式。
在中國的美術史上,有過許許多多的美術巔峰期,戰國秦漢時期的雕塑和青銅器,隋唐時期的繪畫與佛教美術石窟,以及宋元時期多元化的繪畫技巧。而這其中宋元時期的繪畫經過前面各段時期繪畫技巧的不斷積累達到中國封建時期繪畫的最高峰。下面,我將著重介紹宋元明清時期繪畫的藝術特征和繪畫風格。
首先是兩宋時期,兩宋時期是我國古代繪畫彩墨爭輝,情景交融的新時期,其繪畫在隋唐五代的基礎上得到了很好的發展。民間繪畫、宮廷繪畫、文人士大夫繪畫各自形成體系,彼此間又相互影響、吸收、滲透,構成了宋代繪畫豐富多彩的面貌。兩宋在一段時期內,社會保持著相對安定的局面,商業手工業迅速發展,出現了空前未有的繁榮。其次,南宋雖然偏安江南,由于物產豐盛,大量南遷的北方人和南方人一起共同開發江南,使得兩宋文化都得到了繼續和發展,并超過了北方。另外,這個時期的政治形式,經濟發展和社會思想文化狀況,都對繪畫的發展有著不同程度的影響。另外一個重要的原因便是皇室貴族對美術需求量的日益增長和統治階級對美術的重視和愛好,使得宮廷繪畫出現了前所未有的繁榮。另外,城市的繁榮和市民階層的壯大,也使繪畫和社會群眾建立了較前代更為廣泛的密切聯系。人物畫在反映現實生活中有了大幅度的進步,從唐代以畫重大歷史事件和貴族生活為主,擴展到描繪城鄉市井平民生活的各個方面:這其中的代表就是張擇端的《清明上河圖》。花鳥山水畫的發展也超過了以前時期。由于社會的重視,山水畫逐漸躍居繪畫的主體地位,并朝著廣度和深度進一步發展,更加注重寫生和技法的探索,呈現出巨匠輩出,異彩紛呈的繁榮景象,元代繪畫在唐,五代,宋的基礎上,有了顯著的發展,特點是取消了畫院制度,文人畫興起,人物畫相對減少。繪畫注重詩書畫的結合,舍形取神,簡逸為上,重視情感的發揮,審美趣味發生了顯著的變化,體現了中國畫的又一次創造性的發展。元代前期各位畫家對唐,五代,宋以來的山水畫繼承和發展進行了認真的探索。花鳥畫以梅蘭竹石為主體的文人畫廣泛流行,講求自然和筆墨情趣。許多山水畫家也兼擅水墨花鳥和梅蘭竹,文人畫占據畫壇主流。因元代未設畫院,除少數專業畫家直接服務于宮廷外,大都是身居高位的士大夫畫家和在野的文人畫家。他們的創作比較自由,多表現自身的生活環境、情趣和理想。山水、枯木、竹石、梅蘭等題材大量出現,直接反映社會生活的人物畫減少。作品強調文學性和筆墨韻味,重視以書法用筆入畫和詩、書、畫的三結合,提倡遺貌求神,以簡逸為上,追求古意和士氣,重視主觀意興的抒發。與宋代院體畫的刻意求工、注重形似大相徑庭,形成鮮明的時代風貌,也有力地推動了后世文人畫的蓬勃發展。
明朝時期蘇州地區逐漸發展成為南方的大都市。經濟的發達促進了文化的繁榮,繪畫名家出現很多,文人名流經常聚會宴飲,很多文人把畫畫當作娛樂。他們繼承和發展了崇尚筆墨意趣的元代繪畫傳統。他們新穎的繪畫風格和杰出的藝術成就聞名畫壇。后人將他們稱為“吳門四一談到明朝時期的繪畫,我們就會想到唐伯虎,以及江南四大才子,還有就是揚州八怪。誠然,他們以新穎的繪畫風格和杰出的藝術成就而稱譽畫壇。這個時期的繪畫藝術,所取景致,無論是簡陋還是宏闊,都強調清寧的環境和閑適的情致,既基于對客觀環境的提煉概括,又寓含一定象征意義,寄托了文人的理想和品格。另外,明朝即是院體派和吳門畫派并存的時代,與此同時也是兩派興衰交替的時代,以林良、呂紀為代表的宮廷花鳥畫包含了工筆重彩和水墨寫意的不同風格。在民間,受到戴進影響的浙派畫家吳偉,畫風放縱,對當時的畫壇影響很大。明代晚期是吳門畫派最興盛的時期,雖然當時受生活范圍的限制,繪畫題材面狹窄,題材比較單調,作品的重復性很大。但是,他們重視繼承古代人的筆墨傳統,把對風格的追求作為藝術的重要目的。而且,由于他們具有深厚的文化修養,有各自的美學追求,從而也具有一定的創造性。他們的筆墨技巧和表現手法,對后來畫壇有很大影響。
清朝的畫家中比較有名氣就是鄭燮,即是鄭板橋,其詩、書、畫世稱“三絕”,擅畫蘭竹。鄭燮一生畫竹最多,次則蘭、石,但也畫松畫菊,是清代比較有代表性的文人畫家。他的繪畫不是一味的模仿前人的繪畫風格,也不是遠離生活的筆墨游戲,是有著獨特個性,有創新精神。我們可以看出鄭板橋所畫竹子和題畫詩,大多是借竹緣情,托物言志,氣節和氣概,凡竹子的高風亮節,堅貞正直,高雅豪邁等氣韻,都被他表現得淋漓盡致。這正是鄭板橋作品不同于傳統花鳥畫之處,不同于前人之處。傳統的蘭竹大多數表現為欣賞性的、娛樂性的主題,畫面主要追求自然形象的真與美、繪畫技能的高與低、筆墨運用的嫻熟與雅俗,而到了鄭板橋的筆下,除了達到這些技能技巧外,題畫詩還賦予這題材新的思想內容和深邃意境,使花鳥畫亦能產生思想性、抒情性,給人以深刻的感受。另外比較著名的畫家,例如四王(王時敏、王鑒、王翚、王原祁僧),四僧(漸江、髡殘、八大、石濤)。晚期的時候,中國逐漸淪為半封建本殖民地,相應的中國的繪畫也發生了重大變革。雖然受到外國各種繪畫技巧的感染,但他們仍然堅持了中國繪畫的美學基礎。他們在寫意花鳥方面有重大發展,他們繼承了前人的傳統,并將書法,篆刻等藝術表現形式融于繪畫中,以遒勁酣暢的筆力,淋漓濃郁的默氣,鮮艷強烈的色彩以及書法金石的布局,創造出氣魄宏大,豪邁不羈的繪畫藝術形象。對近代的繪畫影響甚大。
總的來說,中國唐代以后的繪畫,無論從繪畫技巧還是從藝術特點上分析,都是中國歷史上最燦爛,最輝煌,最引人自豪的時期,作為后代子孫的我們,應該繼承發揚傳統,將古人的藝術結晶一代一代的傳下去。
希臘神話電影:
《特洛伊》。
《大力神》。
《尤里希斯》。
《蛇發魔女》。
《新木馬屠城》。
《奧德賽》。
《奧菲斯》。
《亞歷山大大帝》。
《世紀對神榜》。
《時光大盜》。
《百劫英豪》《杰遜王子戰群妖》。
《米蒂亞》。
《伊阿宋與金羊毛》。
《俄底浦斯王》。
《特洛伊的女人》。
《非凡的阿芙洛狄特》。
《赫拉克勒斯》。
《赫拉克勒斯的愛情冒險》。
《伊阿宋和阿耳戈船英雄記》。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇十九
美術鑒賞是提高學生美術水平的有效途徑,在美術鑒賞的過程中如何培養學生的審美創新能力成為教育工作的重點。
《清明上河圖》寬24.8厘米,長528.7厘米,絹本設色,是北宋畫家張擇端存世的僅見的一幅精品。《清明上河圖》生動翔實地記錄了中國十二世紀城市生活的面貌,這在中國甚至世界繪畫史上都是絕無僅有的。作品以長卷的形式,采用散點透視的構圖方法,將繁雜的景物納入統一而富于變化的畫卷中,畫中主要分為兩部分,一部分是農村,另一部分是市集。此畫分三個部分:
一是汴京郊野的春光,環境和人物的描寫,點出了清明時節的特定時間和風俗,為全畫拉開了序幕。
二是繁忙的汴河碼頭,這里是名聞遐邇的虹橋碼頭區,熙熙攘攘,名副其實地是一個水陸交通的會合點。
三是熱鬧的市區街道,男女老幼,士農工商,三教九流,無所不備。這里交通運載工具樣樣俱全,繪色繪形地展現在人們的面前。張擇端在作這幅畫時非常注意細節,人物的表情栩栩如生,動作定格生動,使人如身臨其境。畫家在注重實際事物刻畫的同時,又注重繪畫本身的筆墨意趣。在畫家看來,繪畫之美并不僅僅在描繪自然景色,更重要的是筆墨本身所體現的美,所傳達出的畫家的主官感受、氣勢和意趣。
通過對這幅《清明上河圖》的鑒賞以及推及到其它的作品可以看出,通過對美術作品的鑒賞不僅可以學到美育知識,更可以培養創造美的能力。對我們的性格,感情,認識,人生觀,思想觀等諸多方面都有非常重要的意義,它可以培養我們的積極性、主動性,使藝術素養、人文修養得到提高。更具一般的說,美術鑒賞的意義在于使作品完成它的創作使命。沒有欣賞或鑒賞的作品,即不與觀眾見面的作品是不會產生任何社會作用的,美術作品只有通過鑒賞才能產生作用。美術鑒賞的過程是觀者積極思考,根據自己的生活經驗及掌握的知識,對作品加以理解而使作品達到完善的過程。具體作品面對不同的觀者將產生不同的效應,但美術作品存在的共同效應是主要的`。美術欣賞是為提高人們的文化素養與審美素質,以促進社會發展為目的。具體說它的意義體現在:
人類生活的世界是極其廣闊的,生活內容無比豐富,但對我們每個人來看,不管他如何見多識廣,也不可能體驗到社會生活的一切方面。然而,借助于古今中外許多優秀的美術作品,卻可以使我們形象地接觸到許多人生與經歷遠遠不能涉及的廣闊無限的領域。以中國的美術作品為例,上下五千年,許多繪畫,雕塑,工藝和各種建筑藝術,都可以幫助我們開闊眼界,使我們從中了解到許許多多從書本上和個人經歷所無法得到的生動而豐富的知識。外國美術作品,更向我們展示了一個廣闊的世界。所以通過對古今中外美術作品的欣賞,可以幫助人們周游世界,漫步歷史,極大的擴展知識領域。
美術欣賞活動的特點,首先表現在它是一種感覺和理解,感情與認識相統一的精神活動。所以,欣賞者通過對藝術作品的欣賞而提高認識、接受教育。如我國原始社會的彩陶和商周的青銅藝術,以及他們許多巧奪天工、光彩奪目的工藝品,使人深深地認識到我們祖國歷史的悠久和古老文化的璀璨,從而更增強熱愛偉大祖國的思想感情。在欣賞的過程中,通過比較鑒別,也可以使我們認識到什么是真善美,什么是假惡丑,審美的批判過程,便是提高精神境界的過程。
這種鑒賞藝術的能力的積累,就是人的藝術素養能力提高的過程。藝術作品看的愈多的人,就愈能鑒別和欣賞藝術。
所以,多欣賞一些古今中外優秀的美術作品,多對日常生活中的美術作品進行審美分析,是提高人們藝術素養和審美素養的重要途徑。我們在欣賞這些美術作品的過程中會被其中真實而生動的形象所打動,從而喚起我們優美崇高的思想感情。在這種熏陶漸染的過程中,我們會得到心靈的凈化,情感的陶冶,在不知不覺中接受健康向上的精神品質和道德情操,進而改善人的情感狀態,影響人的行為。同時也得到視覺的愉悅和享受,擴大我們的知識領域,開闊了我們的視野,由此可見,美術鑒賞意義非同一般。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇二十
在文藝復興時期當數達·芬奇、米開朗基羅和拉斐爾的成就最高。他們的藝術成就達到了西方造型藝術繼古希臘之后的第二次高峰,僅繪畫而言,則達到了歐洲的第一次高峰。其中尤以達·芬奇最為突出,恩格斯稱他是巨人中的巨人。在藝術創作方面,達·芬奇解決了造型藝術三個領域——建筑、雕刻、繪畫中的重大課題:
1、解決了紀念性中央圓屋頂建筑物設計和理想城市的規劃問題;
2、完成了15世紀以來雕刻家深感棘手的騎馬紀念碑雕像的課題;
3、解決了當時繪畫中兩個重要領域——紀念性壁畫和祭壇畫的問題。
達·芬奇的藝術作品不僅象鏡子似的反映事物,而且還以思考指導創作,從自然界中觀察和選擇美的部分加以表現。壁畫《最后的晚餐》、祭壇畫《巖間圣母》和肖像畫《蒙娜麗莎》是他一生的三大杰作。這三幅作品是達·芬奇為世界藝術寶庫留下的珍品中的珍品,是歐洲藝術的拱頂之石。
達芬奇最為世人所熟悉的就是他絕高的繪畫藝術,其最著名的作品有:《蒙娜麗莎》《最后的晚餐等。
《蒙娜麗莎》的繪制前后歷時四年。據說模特是佛羅倫薩人,剛剛喪嬰,為解除她的痛苦并露出自然的微笑,萊奧納多便請人來為她奏樂。她的微笑是人們津津樂道的話題,有時似乎是很嚴肅有時又象很溫柔;有時略含憂傷有時又顯譏諷。蒙娜麗莎的右手更被稱為“美術史上最美的一只手”。
《最后的晚餐》繪制在格拉齊教堂圣餐廳的墻壁上。達芬奇一改前人繪制“最后晚餐”圍桌而座的布局,讓所有人物座成一排面向外,而耶穌基督座在最中間。
中國動畫史。
漫畫在中國,不足百年歷史。最早推至清朝末年,陳師曾氏在上海刊行的《太平洋報》上有即興隨意之作,小形、著墨儉省而意趣頗濃。惜其戰火頻仍,塵封煙襲,刊物散失,難窺全貌,只是魯迅、鄭振鐸氏所輯《北京箋譜》內,搜集陳氏類似漫畫之作,尚能一睹初期漫畫之余韻。到了二十年代中期,更準確地說到了1925年,豐子愷有畫刊載于《文學周報》,編者特稱之為“漫畫”,漫畫之名始見于大眾。自此及今七十年間,中國漫畫后來居上,備極絢料,如奇花異葩,畢呈瑤苑,蔚為大觀。漫畫家們以創造性的精神、豐富的生活體驗和藝術造詣,發展光大了漫畫這門繪畫藝術,尤其是漫畫更多地貼近和反映現實,使得七十年間的漫畫作品顯示出七十余年的人間相和世間相,從不同的層次和側面揭露和諷刺了舊中國的腐敗和黑暗,反映了民族爭取解放的畫卷,宣傳了民主思想和時代風貌,抒發了個性的藝術品位,這樣使得漫畫成為中國繪畫藝術中的瑰寶,在中國近現代繪畫史上占有很重要的地位。
1976-1990經歷了文革之后,動畫行業自然也受到了很大沖擊,而且上美影在1972-1976年間拍攝的17部動畫片如《小號手》《小八路》《東海小哨兵》等給后來的動畫創作理念投下了一個嚴重的陰影:寫實主義和教育目的,這使動畫片被定位為給小孩子看的充滿教育意義的課外教材,這種思想不僅延續下來而且還在大部分人心里深深的扎根,也就是這個觀念才造成了后來動畫片的尷尬地位。
1990年——2002年首先是九十年代各大動畫制作廠家開始與國際動畫業展開交流與合作數字生產手段取代了以往的手工繪制方式,大大提高了制作效率;各種體制制作單位的多元化發展,使制作數量有所增加;各種專業和多能人才進入這個行業,使制作質量比以往有較大提高;但是即使數量和質量都增加了,由于制作動畫片是給孩子看的這個理念問題,在題材內容上并沒有太大突破。
通過學習這門課,我了解了許多,但仍然許多方面不了解。但在未來閑暇時間,一定更深入了解西方藝術。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇二十一
姓名:學號:指導老師:
寫作時間:2013年6月6。
日
摘要:中國畫國畫在內容和藝術創作上,反映了中華民族的民族意識和審美情趣,體現了古人對自然、社會及與之相關聯的政治、哲學、宗教、道德、文藝等方面的認識。國畫強調“外師造化,中得心源”,融化物我,創制意境,要求“意存筆先,畫盡意在”,達到以形寫神,形神兼備,氣韻生動。由于書畫同源,兩者在達意抒情上都強調骨法用筆、因此繪畫同書法、篆刻相互影響,相互促進。
關鍵字:國畫。
山水畫。
一個學期的美術欣賞課結束了,我受益良多。雖然不能說是精通,但是至少還是懂得了一些。美術鑒賞的最終意義,就在于使大學生的情感得到陶冶,思想得到凈化,品格得到完善,從而使身心得到和諧發展,精神境界得到升華,自身得到美化。這篇論文我就圍繞“中國畫”談談我的認識。
中國畫是中國傳統繪畫的主要種類。從美術史的角度講,民國以前的國畫我們都統稱為古畫。在古代,一般稱之為丹青,主要指的是畫在絹、宣紙、帛上并加以裝裱的卷軸畫。近現代以來簡稱“國畫”。它是用中國所獨有的毛筆、水墨和顏料,依照長期形成的表現形式及藝術法則而創作出的繪畫。中國畫按其使用材料和表現方法,又可細分為水墨畫、重彩、淺絳、工筆、寫意、白描等;按其題材又有人物畫、山水畫、花鳥畫等。中國畫的畫幅形式較為多樣。中國畫在思想內容和藝術創作上,反映了中華民族的社會意識和審美情趣,集中體現了中國人對自然、社會及與之相關聯的政治、哲學、宗教、道德、文藝等方面的認識。
中國畫歷史悠久,兩漢和魏晉南北朝時期,社會由穩定統一到分裂的急劇變化,使這時的繪畫形成以宗教繪畫為主的局面,描繪本土歷史人物,山水畫、花鳥畫亦在此時萌芽。隋唐時期社會經濟、文化高度繁榮,繪畫也隨之呈現出全面繁榮的局面。山水畫、花鳥畫已發展成熟,宗教畫達到了頂峰,并出現了世俗化傾向;人物畫以表現貴族生活為主,并出現了具有時代特征的人物造型。五代兩宋又進一步成熟和更加繁榮,人物畫已轉入描繪世俗生活,宗教畫漸趨衰退,山水畫、花鳥畫躍居畫壇主流。而文人畫的出現及其在后世的發展,極大地豐富了中國畫的創作觀念和表現方法。元、明、清三代水墨山水和寫意花鳥得到突出發展,文人畫成為中國畫的主流,但其末流則走向因襲模仿,距離時代和生活愈去愈遠。
以山水畫為例,我們來了解下中國畫的產生,發展及其內在精神。山水畫萌芽于晉朝,顧凱之在《魏晉勝流畫贊》中第一句就是“凡畫,人最難,次山水,次狗馬”山水畫已成為一個主要表現題材,我覺得人對人自己認識太深才覺得每幅畫人的言態表現得不盡人意,山水可夸大其氣勢表達出其意境即可,狗馬只須表達出其形而已從顧凱之僅有的山水畫《洛神賦圖》中可以窺見當時山水畫初期形態的端倪,基本上如唐代張彥遠在《歷代名畫記》中的所記載的樣子,傳本〈洛神賦圖〉中的山水部分,確實如其所言“群峰之勢,若細飾犀拮”,或“水不容泛,人大于山”無論是山水還是樹石,都表現為高度的概括化,比如樹的表現,銀杏樹僅象征性地以三五片銀杏葉概括,樹枝的“列植之狀”也是“若神臂布指,離現實生活中真實的印行樹有很大距離,正如前邊所論“凡畫,人最難,次山水,次狗馬”。山石僅以“高古游絲”線條勾勒,而沒有皴法,但我認為,水法和云法的表現是極為純熟的,水云的流態動勢相當完美,由此可見,山水畫的表現在當時已達到的藝術水準只是沒有后來的布局合理罷了。
初期的山水畫往往是人物活動的背景,配景,即使獨立為一個專門畫種也是需要一個發展過程的,山水畫初期的這種形態是不足為奇的,雖然我們現在已不能得睹六朝時期的山水畫作品而且見于史料的早期山水畫家也不是很多,顧凱之,宗炳,王微等人關于山水畫論的發展為當世山水畫的發展和成熟作了理論上的準備歷隋唐,五代諸朝,山水畫漸盛。他們可謂山水畫的先驅,六朝時期是中國山水畫的真正起點,雖說是中國歷史上政治最黑暗的時期,卻導致了美學上的最燦爛,我認為這應該歸功于當時不忍心目睹石灰的琴棋書畫的隱士,且當時類似于陶哦淵明,謝靈運的隱逸思想普遍流行,此時人們對自然美有了更深的認識更促進中國山水畫的發展,謝靈運《山居賦》中所記載的始寧山就是典型的例證,他的山水詩開拓了山水詩寫實的審美之路,王維的“詩中有畫,畫中有詩”也正說明了中國山水畫的發展也益于詩的發展和衍生。
山水畫在六朝時期興起的另外一個重要原因是藝術家自身的發展。汗以前的藝術家往往以工匠身份出現他們都依靠繪畫的手藝謀生,繪畫是功利的,必須圍繞服務對象的要求進行創作,但也不同程度促進山水畫的發展。
說山水畫的內在精神,中國山水畫十分強調作者的主觀因素,在山水畫創作中,作者對自然界的認識理解,以及作者的情感流露是起著主導作用的,畫家應當“以情入畫”力求“情景交融”,正如在一幅山水畫上題一首詩或多一個紅戳更能增加山水畫的內在精神和蘊涵,在對客體世界有一個多側面深層次認識的基礎上憑借心靈感受概括勾畫出山水形象,者便是“遷想妙得”許多優秀的山水作品所顯露出來的氣質和高雅的格調,并不僅僅是因為作者具有深厚的筆墨功力,更重要的是作者具有飽滿的創作激情和高深的文學修養。因此山水畫家的學識越高,創作后勁也就越大。唐代山水家的學識越高,創作后勁也就越大,如“外師造化,中得心源”,“搜盡奇峰打草稿”均提倡到生活中去,到實踐中去。
欣賞中國山水畫我覺得應該首先了解中國山水畫的內在精神,中國山水畫是中華民族藝術知會的寶貴結晶,是燦爛的中華文化的一個重要組成部分,在它自身發展的過程中,逐步地形成了一個完整的獨立的藝術體系,所以民族性是中國山水畫最顯著的特征之一,中國山水畫體現了中國人特有的審美情趣,即簡練,恬靜,含蓄和韻律等。
其實山水畫從一開始就與其它的道家,佛家,儒家有關,佛家的禪宗對中國山水畫的創作影響也是值得討論的,它沒有連續性和次序性,認定在精神上能夠出現自發性的領悟,這種領悟實際上是對人世解憂的解脫和心理障礙的排除,而這些又恰恰是中國山水畫家們孜孜以求的。
佛家是對中國文化影響最大的思想體系,孔子最早提出“仁者樂山,智者樂水”,是以道德價值來評價山水,但是這種對大自然的審美追求,客觀上已超出了道德的范疇,其中的中和之美構成了中國傳統山水畫感情含蓄,氣息平和的總體風格。
儒佛道的自然觀影響于山水畫共同點有三個:一是取法自然,用于自然的統一,二是靜態與動態的統一,三是客觀世界與主觀世界的統一。中國山水畫深刻的思想內涵是與中國古典哲學有著直接的因果關系。繪畫不能沒有哲學思考,沒有哲學思考的繪畫是沒有靈魂的繪畫。
作山水畫須先胸有丘壑。“意在筆先”是中國畫構圖的特點,落筆后應意到筆隨。我們不能忽視道家這里的深遠影響,傳統中國畫家長期藝術實踐中都自覺和不自覺地受到潛移默化的熏陶。作畫在落筆時就應考慮各種陰陽關系,加以對比此和諧的處理,如方圓,橫直,點線,剛柔,濃淡,冷暖,輕重,虛實等等。山本靜,水流則動;石本頑,樹活則靈”正所謂山水之靜動,頑與靈,均是大自然中存在的各種陰陽節奏關系,作為山水畫家如果不自覺到自覺地運用這些關系,筆下可如神助。
接下來,再談談中國畫的藝術特點吧。
一、形與象通,意與形合。形與象通,意與形合是中國畫造型的基本要求。形,指外形、輪廓,是中國畫傳神達意的主要要素。象,指自然客觀存在的萬物形象或作畫者在繪畫作品中創造的藝術形象,即作畫者追求神似而不追求形似,是概括化、藝術化的形。形、輪廓是中國畫造型不可缺少的主要依據,師法自然中的形,經過作畫者思想的提煉和加工,創造“似與不似”之藝術的“形象”,形與象;意,指繪畫作品的思想內容、作畫者的構思設想和創作意圖。它具有三方面的意義:(1)、作畫者主觀的意,即繪畫的立意(2)、畫面形象所體現的意。(3)、繪畫對象的意。作畫者的立意是主觀的,繪畫對象的意是客觀的,畫面形象的意是作畫者師法自然,熔鑄丹青,抒寫胸臆的藝術結晶,這種意是建立在形的基礎之上的,遺物象而取意取神,但舍形不能求意。中國繪畫的藝術形式美是為了表現“神似”,這“神”是一種意,即作畫者對物象本質的認識、審美的感受。
二、境與性會,因心造境。意境是中國傳統美學的范疇,是自我與自然自然的高度融合。境,是畫面中有情趣的自然景象。性,是作畫者的性情、興趣喜好、習性。境與性會是指畫境要與作畫者的性情合一,達到情境交融的地步,意即客觀的自然景物與作畫者的性情有機地結合起來,有如水乳交融,渾然一體,興會神交;因心造境是作畫者按自己的理想所描繪出的生活圖景,這個圖景是現實生活中所沒有、或少有的,是作畫者虛擬出來的虛幻飄渺的藝術境界,是作畫者“心造”之境。
三、心師造化。心師造化是中國畫創作的生活源泉,指作畫者用心靈去師法和感悟客觀事物的內在精神風采,獲得藝術素材,并依自己的審美判斷,進行分析研究,在自己的思想情感的熔爐中加工改造。心師造化是以自然為師,通過“目識心記”或是寫生自然物象,概括提煉物象的基本特征,按一定的構圖規律重新組合物象,創造一種有意味的意境。心師造化的藝術特點是中國畫創作必須要遵循的準則。
四、以詩入畫。以詩入畫是中國畫意境的追求,自唐代王維在畫中把這兩方面有機地結合起來以后,北宋的蘇軾極力的推崇王維“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”認為王維創造了一種他人所不能及的意境。同時提出“詩畫本一律,天工與清新(北宋·蘇軾)”的藝術觀點。宋代畫院還以詩意畫作為招畫院畫師的考題,形成了以詩入畫的風氣。后世的畫家,特別是山水、花鳥畫家都自覺地把詩意融入畫中。“詩中有畫,畫中有詩”成為品評中國畫的一個重要的標準,還以畫中是否具有富于詩意的意境,作為評價中國畫雅與俗、優與劣的文野之分。畫中詩意的創造,含蓄而耐人尋味,其獨特韻味是中國畫所獨有的。
五、中國畫的藝術表現語言是點、線、面的組合。點、線、面是中國畫最基本的表現語言,以線為主,點、面為輔,以線造型,以線傳情。線作為中國畫表現的載體,其特定的表現手段在原始的崖畫中就已經有了。它除了作為造型手段之外,它還帶有人的主觀感情因素,性格化的線條中包含著作畫者們的審美情感、學識修養以及對世態的觀點和看法。自然之中,沒有純粹的點、線、面,是作畫者們經過主觀的抽取、概括后融入情思而來的,點、線、面是抽象化的外在表現形式,通過三者的有機組合創造一種和諧、舒適、美好的畫面意境。
美術論文鑒賞(熱門22篇)篇二十二
——米開朗基羅。
摘要。
他是一位“無所不能的通才”,他是“人類的藝術楷模”,他的藝術作品都是世上的“典范”。米開朗琪羅是文藝復興時期的“三杰”,之一,他生于1475年。因為在米開朗琪羅家鄉有許許多多的石山,那里有許多的石匠。所以米開朗琪羅在以后曾經很開玩笑地說,我為什么那么喜歡鑿石頭呢?因為在我奶娘的奶水里邊就有錘子和鑿子。
關鍵詞:通才;典范;三杰;石匠。
一、米開朗基羅簡介:
(1)生平簡介。
米開朗基羅〃博那羅蒂(全名michelangelodilodovicobuonarrotisimoni,又譯“米開蘭琪羅”、“米高安哲羅”1475年3月6日-1564年2月18日),意大利文藝復興時期偉大的繪畫家、雕塑家、建筑師和詩人,文藝復興時期雕塑藝術最高峰的代表。與拉斐爾和列奧納多〃達芬奇并稱為文藝復興后三杰。
(2)家庭背景。
米開朗基羅的家族在中世紀曾顯赫一時。不過到其父是,收入微薄。父親是當地的一名法官,脾氣爆烈,但是懼怕上帝。母親在米開朗基羅六歲的時候就死了。之后被寄養在一個石匠的妻子的家里,因此從小就對雕塑發生興趣。事實上,這個家庭沒有任何產生藝術家的可能條件。盡管他在詩文上頗有才賦,但對于父親給他安排的法語課卻絲毫不感興趣。相反,他對繪畫表現出異乎尋常的熱情。
(3)時代背景。
共餐,分享著自羅馬奧古斯都大帝以來一切最顯貴高雅的消遣。他在圣馬可修道院的美第奇學院作學徒時接觸到了古風藝術的經典作品和一大批哲人學者,并產生了崇古思想。時興的新帕拉圖主義和受到火刑懲處的多明我會教士薩伏那洛拉給了他一生最重要的影響。查理五世對他說過這樣的話:“世界上不只有一位皇帝,但不會有第二個米開朗基羅。”
二、米開朗基羅作品鑒賞。
(1)繪畫作品。
?最后的審判?(壁畫1700cm×1330cm1536-1541梵蒂岡西斯廷禮拜堂)這幅畫是米開朗基羅完成西斯廷禮拜堂天頂畫25年后,再一次為這座教堂創作的另一項大工程。此畫的創作歷時6年。此時67歲的米開朗基羅已嘗盡了生命中的痛苦,深知社會上各種人物的罪惡,悲憤幽怨凝聚筆端,正直的藝術家要以?末日審判?是自己進入天堂。“最后的審判”內容取材于圣經故事。畫面背景是清透的藍色空間,人物形象飽滿生動。整幅畫面氣勢磅礴、場面宏大,眾多的人物把畫面分為天堂、人間和地獄三個空間。世界末日來臨之際,位于畫面中央的是基督和圣母。這位鄙視雷同的畫家筆下的基督年輕健壯,體魄像一位斗士,高高舉起的手像是在下達最可怕的命令。他是那樣的嚴厲無情,以致圣母背過了身子,扭過頭去不忍觀看這一殘酷的場面。畫面右側是那些罪孽深重的人們正在被投入地獄,左側則是善良的、遭受不幸人們的靈魂被帶入天堂的過程。畫中人物神態各異:基督用手勢表現了他堅定而決絕的態度;圣母是這幅畫作里最溫柔的一個形象;圍繞著基督執行審判的使者們,聚精會神地凝視著基督等待著他的判決;那些被審判有罪的人們臉上流露出驚恐或絕望;而那些正在升向天堂的靈魂則一臉安靜之色。
(2)雕塑作品。
他留給了許多人們要思考的東西。
2、《大衛》。
大衛是一座立像,高5.5公尺,是在一塊被人損壞過,而沒有雕刻家再敢于動手的,閑置了近半個世紀的巨大大理石上雕刻而成的。米開朗基羅刀下的大衛是一個充滿著旺盛生命力,有著必勝信念的健與美的英雄形象。在米開朗基羅以前,不少雕塑家曾塑造過大衛的形象,往往是表現戰斗勝利后的大衛形象。如多那太羅的青銅雕像《大衛》,顯出喜悅和悠然自得的神情。而米開朗基羅卻是精心刻畫了大衛臨戰前的一剎那頭部微微轉向左方,雙目緊緊地凝視著敵人,左手握著肩上的投石器,右手自然的下垂,略握拳頭,外表的平靜,使塑像更具內在的緊張和運動感,更加顯示出大衛的沉著、勇敢和必勝的信念。米開朗基羅的大衛獲得了盛大的成功,雕像的勃勃雄姿成了當時佛羅倫薩市民心目中抵御外敵、保衛祖國的英雄形象的化身。
3、《摩西》。
《摩西》像是米開朗基羅用了4年時間完成的塑像,對后世產生了極為深遠的影響。它用人體謳歌了正義和力量,使文藝復興人文主義思想在藝術上得到充分體現,在人類雕塑藝術的發展史上留下了濃墨重彩的一筆。受到這一作品的啟發,朗基石在這一系列中完成了一次精彩的飛躍,設計師將對創作的熱情傾心融入到石刻中,運用了冷暖色調的大膽對比和縱深延長的紋路結構,變化中不失平衡,微妙處獨具匠心。
三、總結。
在老師的講解后,我們知道了米開朗基羅是藝術界的一代大師,帶給后人無窮的瑰寶。米開朗基羅在藝術作品中傾注了自己滿腔悲劇性的激情(這個完全可以最后的審判中那張人皮看出來,米開朗基羅在他的作品中融入了自己的感情與信仰)。在米開朗基羅的壁畫前佇立,會使你靈魂得到凈化,使信教者便得虔誠,使一切邪惡變得澄清。他的人物雕像雄偉健壯,氣魄宏大,充滿了無窮的力量。讓人感到人的美與健康。他的雕塑作品以寫實的手法再現了人體的唯美與豐滿,他在細節的刻畫上處理得非常好,我們完全可以從他的雕塑作品的眼神、面部表情等看出人物的心理(這個從圣殤的圣母的眼神、嘴角等都可以感受到那份是傷痛)。通過這學期的美術鑒賞的課程以后,讓我對美術的認識有了一個更加深入的了解。當然不僅是米開朗基羅,還有達芬奇,拉斐爾。對他們的身世和所處時代的背景以及他們所創作的作品背后的故事都有了一個了解,我覺得藝術史一個無邊界的國界。老師的課非常有意思,從埃及的古老文明藝術講到文藝復興的藝術創作,從金字塔講到米開朗基羅的《大衛》作品。課堂的內容徐徐動聽,非富多彩。每次一上課就仿佛走進了藝術的殿堂,身臨其境的跟藝術家們對話。其實回頭想想也是,生活就是藝術,藝術就是生活。在美術鑒賞的課后,我們不僅可以用藝術的眼光看身邊的事物,更可以將藝術融入到我們的生活中去。這樣,我們的生活將充滿趣味,充滿藝術,充滿美。